Historia del Diseño (1880 – 2000)

En 1800 ocurren importantes avances tecnológicos y científicos: surgen los microchips, utilizados en diversos productos como calculadoras, juegos electrónicos y computadoras. Del mismo modo, se remplazaron los cables de teléfono por cables de fibra óptica que  permitieron la creación de teléfonos inalámbricos, celulares, correo electrónico e Internet.

A la par de los avances en la ciencia y la tecnología, surgen temas sobre el cuidado al medio ambiente. La Guerra Fría finalmente se termina después de protestas en contra del gobierno Alemán y  la caída del muro de Berlín.

En el área artística, existe una pluralidad de tendencias en las cuales los artistas mantienen una gran libertad expresiva y hacen uso de símbolos culturales.

 

Neoexpresionismo

Surge como un movimiento en contra del minimalismo, de la abstracción y del arte conceptual. Se enfoca en el simbolismo y la subjetividad. Realiza distorsiones humanas y hace uso de colores fuertes.

Se desarrolla en Alemania, Italia (movimiento conocido como transvanguardia) y Estados Unidos, principalmente.

Los artistas alemanes son son: George Baselitz, A.R. Penck y Anselm Kiefer.

En Italia sobresalen: Sandro Chia, Francesco Clemente y  Enzo Cucchi.

En Estados Unidos se distinguen: Julián Schabel, David Salle y Susan Rothenberg.

 

Kiefer_A_Girasoles-Tournesols_1996
Anselm Kiefer. Sunflowers, 1996. Guggenheim Bilbao Museum. Es una serie de imágenes en las que aparece un hombre entre girasoles. El hombre es asociado con Robert Fludd quien pensaba que por cada planta hay una estrella.

Arte feminista

Es considerada como una corriente de vanguardia para algunos, mientras que para otros, es un movimiento pasajero sin mucha importancia. Desde inicios del siglo, existieron mujeres destacadas, sin embargo, a partir de los 70 es cuando el movimiento feminista adquiere más fuerza.  Algunos ejemplos de mujeres en el arte durante este periodo son:   Judy Chicago, Cindy Sherman y Bárbara Kruger.

 

G04A01Untitled-85.1981_large
Cindy Sherman. Sin título núm. 85, 1981. Sherman fue una de las artistas más importantes de la década por tomarse fotografías a sí misma.

 

Arte digital

La tecnología se convirtió en el medio principal de expresión de varios artistas. Algunos de los artistas distinguidos es David Em, Sonia Landy Sheridan, Nam June Paik, John Maeda. Algunos de los museos que incluyen obras permanentes de arte digital son: El MoMA Museum de Nueva York, la Tate Gallery en Londres y el Whitney Museum of American Art en Nueva York.

En el área del diseño, más que alguna tendencia en específico, los diseñadores sobresalen individualmente. Comisarenco señala tres tendencias principales: High Tech, posmodernismo y biodesign.

El primero toma en cuenta los principios básicos del movimiento moderno. Se basa en la geometría y en los diseños de Buckminster Fuller. Los diseñadores de esta corriente hacen uso de materiales industriales. Los colores utilizados son metálicos  y en ocasiones se combinan con toques de color provenientes del De Stijl.

En un inicio, los artistas británicos importantes fueron: Norman Foster, Richard Rogers y Michael Hopkins.   En Estados Unidos destacaron Joseph Paul D’Urso y Ward Bennett. En Japón, sobresale Shiro Kuramata.  Ron Arad (Israel) y Tom Dixon (Gran Bretaña) también utilizaron materiales industriales reciclados para sus diseños.

 

Big Easy for 2
Ron Arad. Sofá Big Easy. 1988.
6799473_1_l
Shiro Kuramata. How High the Moon. 1986.

 

44ffb5b9-81ca-478e-bae1-493d9882fabd
Tom Dixon. Fresh Fat Chair.

Posmodernismo

Es un movimiento que va en contra del modernismo de la época. Su objetivo era integrar a las personas en un nivel simbólico y psicológico.  Esta corriente surge a partir del arte pop, el antidiseño y el diseño radical. Un iniciador del movimiento en la teoría de la semiótica fue Roland Barthes quien escribió el libro Mitologías.  Otra persona que influyó en el movimiento posmoderno fue Robert Venturi quien pensaba que a los edificios les faltaba modernidad.

Algunos arquitectos como Michael Graves introdujeron elementos decorativos irónicos  en sus obras. Studio Alchimia y Memphis causaron sensación con sus diseños, es por eso que el movimiento posmodernista fuera totalmente aceptado en los 80s.

Al término de la década, el posmodernismo se diversificó en Matt Black, deconstructivismo y posindustrialismo. El minimalismo de los 90s desplazó al posmodernismo.

contenedor_carlton_ettore_sottsass
Ettore Sotsass. Estantería Carlton. 1981. Memphis
as-Casa-Maui1
Ettore Sotsass. Casa Maui, Hawai. 1994

 

Biodesign

Consiste en tomar como base del diseño, elementos estructurales de la naturaleza. La tendencia surge a partir del Art Nouveau, el surrealismo, el aerodinamismo y el diseño orgánico. Entre los antecedentes de esta corriente, se encuentra el diseño de las cámaras fotográficas Canon de Luigi Colani cuya geometría fue una sensación desde entonces.

 

rftd0mqto9idjrpxaxd3
Prototipo T90. Luigo Colani. 1983
Colani-LKW
Luigi Colani. Truck design.

Arte y Arquitectura y Diseño en México (1980s)

La situación de crisis económica y las consecuencias del terremoto de 1985, los artistas generaron nuevas voces. Se utilizó la pintura, el graffiti, el neoexpresionismo, el kitsch y la fantasía como formas de expresión. Surge el colectivo Polvo de Gallina, se distingue el trabajo de Alberto Castro Leñero, Alfredo Castañeda, Alejandro Colunga, Germán Venegas y Rocío Maldonado.

En cuanto a arquitectura, destacaron: Luis Barragán, Teodoro González de León y Ricardo Legorreta.

tamayo
Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky.  Museo Rufino Tamayo, México. 1981.

 

En el diseño,  la década de los 80s fue una etapa difícil pues se preferían los productos importados a los producidos en industrias mexicanas. Sin embargo, existió interés en el diseño industrial. Algunas empresas interesadas fueron los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), Diesel Nacional (DINA) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Nacen actividades de fomento al diseño como la Coordinación de Diseño Aplicado (CDA) de la UNAM y Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial (ALADI), Academia Mexicana de Diseño, se organiza el encuentro Nacional de Estudiantes de Diseño Industrial (ENEDI), se otorga el premio Clara Porset.

En 1985, se funda Quórum: Consejo de Diseñadores de México (en 2002, se organizó el premio Quórum.) En 1988, se crea la primera revista local de diseño: Magenta. En 1980, la UNAM empieza a impartir cursos de Diseño Industrial de posgrado.

Algunos diseñadores de ese tiempo fueron Arturo Domínguez Macouzet, Óscar Salinas Flores y Luis Equihua Zamora. Además, estuvieron presentes figuras internacionales como Philipe Starck y Douglas Scott en México.

xlarge_theatronvp_25da7
Philipe Strack. Teatrón, México. 1985

 

Arte y Arquitectura y Diseño en México (1990s)

El arte en México se destaca por la variedad de formas de expresión, engloba neoexpresionismo, posmodernismo, transvanguardia, feminismo, surrealismo, kitsch, abstracción, arte conceptual y combinaciones de todas éstas.

Se distinguen Carla Rippey, Magali Lara, Georgina Quintana y Patricia Soriano suyas obras son feministas. Gabriel Orozco se relaciona con la tendencia internacionalista mientras que Julio Galán, Nahum Zenil, Javier de la Garza y Dulce María Núñez son considerados neomexicanistas.

En Arquitectura, destacan figuras como: Daniel Álvarez y Alberto Kalach, Enrique Norten, entre otros.

Durante la década de los 90, el diseño industrial nacional comienza a intensificarse a través de actividades de fomento como las que realizó el Centro promotor del Diseño, congresos como los organizados por Codigram, múltiples exposiciones y concursos, talleres y revistas como ‘México en el Diseño’, ‘DeDiseño’, ‘DX’, ‘Guía de Diseño Mexicano’ y ‘Podio’.

Algunos diseñadores del periodo son: Jorge Moreno Arózqueta, Edith Brabata, María Francesca Sasso Yada, Alberto Villareal, Mauricio Lara, Javier Santaruz Aceves y Pineda-Covalín.

WTLJ
Enrique Norten y Bernardo Gómez Pimienta. Escuela de teatro del Centro Nacional de las Artes. 1995
prima_f
Luminarias de colección Prima. Jorge Moreno Arózqueta, 2000.
gallina-lrgb-w750@2x
Mauricio Lara. La Gallina. 2002

 

pineda_covalin_y_cihuah_colaboracion_88148992_1300x867
Pineda – Covalín
Comisarenco, D 2006, Diseño Industrial Mexicano e Internacional, Trillas, México.
Eastman, G,  Historia de la Fotografía, Taschen, Nueva York.
Sunflowers, 3 Abril 2016, <http://www.guggenheim-bilbao.es/en/works/sunflowers/&gt;
Sin título num 85, MOMA, 3 Abril 2016, <http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/gallery/4/#/1/untitled-85-1981/z=true&gt;
Sofá Big Easy, 3 Abril 2016, <http://4.bp.blogspot.com/_0iuZB9WJe0o/TTxhfy5ZcDI/AAAAAAAADjw/-IH7ZV3MjRI/s1600/Big+Easy+for+2.jpg&gt;
How High the Moon, 3 Abril 2016, <https://p2.liveauctioneers.com/404/19922/6799473_1_l.jpg&gt;
Fresh Fat Chair, 3 Abril 2016, <http://media.madeindesign.com/nuxeo/divers/4/4/44ffb5b9-81ca-478e-bae1-493d9882fabd.jpg&gt;
Estantería Carlton, 3 Abril 2016, <http://www.quierounodeesos.com/Pics/2010/04/contenedor_carlton_ettore_sottsass.jpg&gt;
Casa Maui, 3 Abril 2016, <http://designapplause.com/wp-content/xG58hlz9/2009/10/as-Casa-Maui1.png&gt;
Prototipo T90, 3 Abril 2016, <http://io9.gizmodo.com/the-bulging-twisty-future-as-imagined-by-designer-lui-1585856278&gt;
Museo Rufino Tamayo, 3 Abril 2016, <http://www.festeja.com.mx/sites/default/files/tamayo.jpg&gt;
Teatrón, 3 Abril 2016, <http://www.starck.com/data/architecture/architecture_fiche/26/xlarge_theatronvp_25da7.jpg&gt;
Teatro Centro Nacional de Artes, 3 Abril 2016, <http://www.peruarki.com/wp-content/uploads/2009/08/Bernardo-Gomez-Pimienta-escuela-de-arte-peruarki-mexico-costado2.jpg&gt;
Colección Lumanaria Prima, 3 Abril 2016, <http://www.mexicandesign.com/revista/prima.htm&gt;
La Gallina, 3 Abril 2016, <http://larahermanos.mx/perch/resources/gallina-lrgb-w750@2x.jpg&gt;
Pineda Covalín, 3 Abril 2016, <http://www.vogue.mx/moda/galerias/pineda-covalin-y-cihuah-colaboracion/3566/image/1214823&gt;

Historia del Diseño (1960 – 1980)

La década de los 60 se caracteriza por acontecimientos históricos importantes como: la llegada de Castro al poder en Cuba y de Kennedy en Estados Unidos, la construcción del muro de Berlín, la guerra de Vietnam y la llegada del hombre a la luna entre otros.

Hubo avances tecnológicos y científicos: surgen las computadoras, la televisión así como nuevas técnicas quirúrgicas. La sociedad se califica como ‘permisiva’ pues los temas de sexualidad se vuelven abiertos. Las drogas fueron utilizadas como el símbolo de rebeldía que distinguía a la población juvenil.

Esta década favoreció al diseño y al arte como medio de reflexión sobre las circunstancias sociales.

 

Contexto artístico

Arte pop (1955 – 1970)

Surge a finales de la década de los 50 en Inglaterra. Plasma la cultura popular juvenil.  Se considera que Richard Hamilton creó la primera obra de arte pop titulada ¿Simplemente, qué  es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan cogedores?.

El dadaísmo, las técnicas de collage y el fotomontaje así como la publicidad, historietas y películas influenciaron al arte pop. Entre los más destacados artistas en Estados Unidos encontramos a Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhool, Roy Lichtensatein, Tom Weselman y Claes Oldenburg.

99fa96989d40216d37074e19cb04a208
Claes Oldenburg. Dropped Cone. Neumarkt Galerie, Cologne, Germany.

 

Arte cinético (1955 – 1970)

Comienza a partir del trabajo realizado por constructivistas como Vladimir Tatlin, Naum Gabo, László Moholy-Nagy y Alexander Calder. En la exposición Le Mouvement de 1955, se exhibieron obras de Yaacob Agam, Pol Bury, Robert Jacobsen, Jesús Rafael Soto (obras lúdicas), Jean Tinguely y Victor Vasarely (representante de tendencia op art). Éstas definieron el nuevo movimiento artístico que consistía en la abstracción y la utilización de materiales poco usuales tratando de involucrar al espectador.

_DSC4015
Victor Vasarely. Folklore. Plastic Alphabet. Our – MC. 1964.

Diseño pop (1955 – 1970)

Movimiento influenciado por el Art Nouveau, Art Déco, futurismo, surrealismo, psicodelia, misticismo oriental, arte kitsch y la era espacial. El principal material utilizado es el plástico. Las formas y los colores se vuelven arriesgados e intrépidos. Al mismo tiempo, los costos son bajos. Algunos productos destacados son: El sillón Ball de Eero Aarnio,  la silla y taburete Djinn de Oliver Mourgue, la silla Spotty de Peter Murdoch, la silla inflable Blow de De Pas, D’Urbino, Lomazzi y Scolari y el sillón Up 5 de Gaetano Pesce.

 

XXX_spotty1
Silla Spotty. Peter Murdoch. 1963. La silla venía empacada de manera plana al igual que una caja de cartón.

 

 

fc606fccaac27d4c6d92cd7d592b5b5e
Sillón Soplo.  1967. De Pas, D’Urbino, Lomazi, Zanotta, Nova Milanese. Primer mueble inflable de producción industrial.

 

up2000_46_b
Sillón Up 5. Gaetano Pesce. 1969.

 

 

Diseño op (1955 – 1970)

El arte óptico utiliza ilusiones ópticas como medio para crear obras visuales con movimiento.  Este estilo fue motivo de inspiración para diseñadores de logos, de publicidad y de moda. Un artista destacado es André Courrèges quien incorporó os contrastes de colores y formas en sus diseños.

 

6a00e55290e7c4883301bb08aa178a970d-800wi
En 1964 André Courrèges presenta la minifalda de corte recto con líneas basadas en el arte op de la época. Las botas contribuyen al estilo espacial.

 

Diseño italiano (1960 – 1970)

La primera corriente italiana de diseño se nombró Bel Design y a diferencia del diseño funcionalista alemán, éste era exclusivo y costoso. Algunos diseñadores representativos del movimiento son: Giancarlo Piretti, Vicco Magistretti  Mario Bellini.

Algunos grupos de diseño como  Archizoom, Superstudio, 9999, Global Tools, Alchimia y Memphis  objetaron el diseño italiano de entonces y propusieron nuevas inclinaciones.

La década de los 70 fue un periodo de competencia en el espacio, de crisis petrolera, de terrorismo y guerras. En el ámbito del diseño, esta época está determinada por el eclecticismo. La sociedad de este tiempo era un poco apática a comparación de la década anterior.

superonda-prodotto2
Archizoom. Sofá superonda. 1966.

 

29. tetera
Colorado Teapot. Memphis, 1983.

 

Minimalismo (1965 – 1980)

Esta tendencia opta por las estructuras geométricas hechas en madera contrachapada, aluminio, plexiglás, hierro y acero inoxidable. El Minimalismo se establece de manera formal con la exposición estructuras primarias: jóvenes escultores americanos y británicos en el Jewish Museum en Nueva York. Algunos representantes son: Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin y Carl Andre.

untitled-l-beams-1965.jpg!Blog
Robert Morris. L-Beams, 1965. Cada vez que era expuesto, las Ls cambiaban de posición para que el espectador tuviera una percepción distinta.

Arte conceptual (1965 hasta ahora)

Idea art como también se le conoce, es una tendencia que defiende a un concepto como obra de arte. Algunos medios artísticos que sirven para expresar cierta idea son el body art, el performance, la instalación, el videoarte y el earth art. Entre los artistas destacados  se encuentran: Joseph Kosuth, Daniel Buren, Lawrence Weiner, Douglas Huebler, John Baldessari, Ed Ruscha, On Kawara y Hanne Dabroven.

 

Diseño ecológico (1967 hasta ahora)

Surge debido a una nueva conciencia ambiental. Green design se refiere a un compromiso con el medio ambiente y a la adquisición de productos honestos. Victor Papanek en su libro Design for a Real World: Human Ecology and Social Change plasma sus ideas sobre las buenas intenciones del diseño. Él mismo propone ideas para los países tercermundistas con el fin de hacerlos menos dependientes.

 

Diseño radical (1961 hasta ahora)

El diseño radical, a diferencia del antidiseño es un movimiento más teórico y experimental. Sin embargo, es difícil separarlos de forma definitiva, pues ambos respondieron a la crisis mundial. Los diseños radicales fueron decorativos y sarcásticos. Grupos como Global Tools y Studio Alchimia fueron partidarios  de este estilo.  Se distinguen diseñadores como: Andrea Branzi, Ricardo Dalasi y Lapo Binazi quienes fueron pioneros del postmodernismo a finales de los 70 y principios de los 80.

 

modernupdate4-718x1024
Rediseño de Wassily Chair. Alessandro Mendini 1973. Studio Alchimia.

 

Diseño japonés (1970 hasta ahora)

El diseño de países asiáticos se caracteriza por los productos de alta tecnología. Durante el periodo de posguerra surgen compañías como Sony, Nacional Panasonic, Technics y Quasar, Canon, Toshiba y Sharp. En Osaka, cada dos años se celebra el Festival Internacional de Diseño, la revista Design Scene difunde las noticias más importantes sobre diseño.

6547-3264767
Cajonera. Shiro Kuramata. 1970. Cappellini, Arosio.
mkg_stylectrical_sony1979walkmantpsl2_foto_raacke
Sony Walkamn TPS- L2, Akio Morita, 1978. Sony, Tokyo.

 

Fotografía

Lee Friedlander define su práctica fotográfica como ‘la documentación del paisaje americano y sus condiciones’. Este artista aparece en la mayoría de su serie de retratos, plasmando su propia manera de ver el espacio.

Friedlander_1960SelfPortraits-3-760x505
Lee Friedlander. Ciudad de Nueva York, 1966.

 

Larry Clarck se fotografío a sí mismo dentro del ambiente de las drogas.

larry
Larry Clark. Hombre con bebé, 1965.

 

Diseño Gráfico

En 1968, las Olimpiadas tuvieron sede en México. El encargado de organizar el evento fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez junto con Lance Wyman y Peter Murdoch. Una de las principales tareas fue diseñar la Identidad Olímpica. Wyman y Terrazas buscaban reflejar la cultura mexicana en el diseño. Tomaron elementos de la cultura azteca y del arte huichol. El logotipo fue la base para desarrollar todo el programa de diseño.

mexico-68-olympics-logo

Referencias

Comisarenco, D 2006, Diseño Industrial Mexicano e Internacional, Trillas, México.
Eastman, G,  Historia de la Fotografía, Taschen, Nueva York.
Dropped Cone, 27 Marzo 2016, <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/99/fa/96/99fa96989d40216d37074e19cb04a208.jpg&gt;
Our MC, MOMA, 27 Marzo 2016, <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/art/upload/140/6070/_DSC4015.jpg&gt;
Silla Spotty, 27 Marzo 2016, <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/8473/11_14/spotty1/XXX_spotty1.jpg&gt;
Sillón Soplo, 27 Marzo 2016, <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/fc/60/6f/fc606fccaac27d4c6d92cd7d592b5b5e.jpg&gt;
Up 5, 27 Marzo 2016, <https://image.architonic.com/img_pro2-1/100/1214/up2000_46_b.jpg&gt;
André Courrèges, 27 Marzo 2016, <http://irenebrination.typepad.com/.a/6a00e55290e7c4883301bb08aa178a970d-800wi&gt;
Sofá Superonda, 27 Marzo 2016, <http://www.centrostudipoltronova.it/wp/wp-content/uploads/2014/07/superonda-prodotto2.jpg&gt;
Colorado Teapot, 27 Marzo 2016, <http://2.bp.blogspot.com/-0Pn7DQWGQV0/U1hpD5SVbWI/AAAAAAAAQcc/iF9TK3xraj0/s1600/13317935385_c0ae710a75_b.jpg&gt;
L-Beams, 27 Marzo 2016, <http://www.wikiart.org/en/robert-morris/untitled-l-beams-1965?utm_source=returned&utm_medium=referral&utm_campaign=referral&gt;
Rediseño Wassily Chair, 27 Marzo 2016, <http://3.bp.blogspot.com/-npYWkA6gU8I/UtAa9LtAF3I/AAAAAAAAA90/qaWRNUDTZAw/s1600/modernupdate4-718×1024.png&gt;
Walkman, 27 Marzo 2016, <http://nightflight.com/wp-content/uploads/mkg_stylectrical_sony1979walkmantpsl2_foto_raacke.jpg&gt;
Ciudad de Nueva York, 27 Marzo 2016, <https://fraenkelgallery.com/wp-content/uploads/2012/04/Friedlander_1960SelfPortraits-3-760×505.jpg&gt;
Larry Clarke, 27 Marzo 2016, <http://www.litelestudio.com/wp-content/uploads/2015/05/ff877aa0.jpg&gt;
Mexico Olympics, 27 Marzo 2016, <http://graphicambient.com/wp-content/uploads/2012/07/mexico-68-olympics-logo.jpg&gt;

Historia del Diseño (1940 – 1960)

La Segunda Guerra Mundial permitió el desarrollo del diseño industrial en los países involucrados; sobretodo en Alemania, Italia y Estados Unidos. Se lograron avances tecnológicos debido a la actividad militar, la industrialización dominaba la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, también seguía existiendo cierto miedo e intranquilidad por los conflictos anteriores.

La cultura de este tiempo se vio afectada por la Guerra Fría que no sólo la vivieron las dos superpotencias de la posguerra (Estados Unidos y La la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), también otras partes del mundo. A pesar de esta situación, en los años 50s se advirtió un importante crecimiento económico pues la tecnología se enfocó en la industria de consumo.

Hubo avances en el área de aviación, en la producción de plásticos, componentes electrónicos y de armamento. Los jóvenes de la época más que otras generaciones, deseaban adquirir nuevos artículos de consumo que los distinguieran.

 

Contexto artístico

Expresionismo Abstracto (1940 – 1960)

Se trata de una corriente nacida en Estados Unidos en donde Nueva York floreció como el centro cultural internacional. Los artistas trataron de expresar de forma espontánea y abstracta las sensaciones dentro de ellos mismos. Los antecesores como Van Gogh y Gauguin, así como los fauves y los surrealistas fueron la principal fuente de inspiración.

En Estados Unidos, existieron dos vertientes dentro de esta corriente: ‘Action painters’ y ‘Color Field painters’. Los primeros se enfocaban en la actitud del pincel y la textura. Destacan: Jackson Pollock, William de Kooning y Franz Kline. Los segundos, consideraron la abstracción de signos e imágenes a través de áreas de color. Sobresalen: Mark Rothko, Adoplh Gottlieb, Robert Motherwell y Clyfford Still.

 

Summertime: Number 9A 1948 by Jackson Pollock 1912-1956
Summertime: Number 9A 1948 Jackson Pollock 1912-1956 Purchased 1988 http://www.tate.org.uk/art/work/T03977

 

art and life rothko 1949
Mark Rothko. Magenta, negro, verde sobre naranja. MOMA, Nueva York.

 

El arte informal (1940 – 1960)

Es un movimiento que surge en Europa. El arte informal buscaba fuerza en el modo de pintar, el poder expresivo a través del uso de distintos materiales y la crítica social. Fue una corriente subjetiva que exaltaba lo individual y lo auténtico. No existe uniformidad en el estilo, sin embargo, todos los artistas destruyen las formas. Se distinguen: Jean Fautrier y Jean Dubuffet representantes del Art Brut.

 

Jean-Dubuffet-Snack-for-Two
Jean Dubuffet. Snack for Two. 1945. MOMA, Nueva York.

 

Diseño Orgánico (1950 – 1960)

Se manifiesta en conjunto con la arquitectura orgánica desarrollada por Frank Wright y Charles Rennie Mackintosh a finales del siglo XIX. Las construcciones debían conectar tanto de forma visual como funcional. Otro de los precursores de este movimiento es Alvar Aalto quien influyó en Charles y Ray Eames posteriormente.  El diseño orgánico aparece en varios países: principalmente en Italia, Estados Unidos al igual que en los países escandinavos.

El diseño orgánico se basa en la funcionalidad y belleza de la naturaleza. Las obras utilizan líneas curvas fluidas y ergonómicas. Existe un juego entre las formas cóncavas y convexas, superficies planas y huecos, así como formas alargadas – delgadas y anchas – bajas. En cuanto a la iconografía, se distinguen insectos y otros animales. Encontramos elementos abstractos y componentes cuya fuente de inspiración es la ciencia. Se utilizan materiales como varillas de acero, contrachapados moldeados, maderas laminadas y plásticos con colores diversos.

El Museo de Arte Moderno de Nueva York, así como la Trienal de Milán y el Festival de Inglaterra  promocionaron el estilo a nivel internacional. En 1940, se celebró la exposición ‘Organic Design in Home Furnishing’ en MOMA. El objetivo era exhibir muebles orgánicos ya fuese en su forma o en sus materiales. Eero Saarinen y Charles Eames trabajaron en conjunto para realizar la butaca de madera contrachapada y ganaron la categoría de ‘asientos para salón’.

En Italia, destaca el diseñador Gio Ponti quien realizó un gran esfuerzo en el diseño italiano de posguerra. En Dimamarca, Arne Jacobsen introdujo el estilo moderno; una de sus obras más importantes es el Royal Hotel de Copenhague. Además, creó las sillas ‘Swan y Egg’, así como ‘Ant y Series’.

Organic Chair Online Shop
Eero Sarineen & Charles Eames. Organic Chair. 1940.

 

16021602_1341326913_superleggera_cassina
Gio Ponti. Silla superleggera. 1957. Fabricada en madera de fresno y caña egipcia trenzada. Pesa 1.7 kg.

 

Vespa
Corradino d’Ascanio. Vespa Scooter. 1946. Piaggio. Se convirtió en ícono  de estilo y moda. Se llamó Vespa en base al zumbido de las abejas, y a la forma abultada de la parte trasera.

 

20151801
Isamu Naguchi. Lámpara Akari 50EN. 1951. Akari significa luz y ligereza. Utilizan papel washi extraído de los arbustos de mora. En el interior contienen estructuras plegables de alambre.

 

twa_terminal_at_jfk
Eero Saarinen. Terminal TWA aeropuerto John F. Kennedy, Nueva York.

 

Biomorfismo (1935 – 1955)

Conocido también como ‘zoomorfismo’ y ‘neorganicismo’, es una combinación de formas basadas en la naturaleza realizadas con materiales tecnológicos.  Los diseños de mobiliario del italiano Carlo Mollino lograron difundir el estilo.

 

Replica-Eames-DAR-Armchair-Plastic-
Charles & Ray Eames. Silla DAR (Dining Armchair Rod) 1953. Conocida como ‘Eiffel’ por su base similar a la Torre. La nueva tipología de mobiliario permitía combinar bases para distintos propósitos.

 

Estilo Contemporáneo (1945 – 1960)

Originado en Reino Unido. Combina formas naturales con colores vivos. Aprovecha los avances tecnológicos en la realización de las obras. El mobiliario se caracteriza por el uso de varas de metal finas y madera pálida.

PD_0305_MAIN
George Nelson. Reloj Ball. 1948.

 

La escuela de Ulm (1955 – 1968)

En contraste con el diseño orgánico, en Alemania surgió una tendencia de diseño distinta.  La escuela de Ulm, abierta de forma oficial en 1955, tenía como objetivo transformar la actitud de la sociedad de la época. Los fundadores fueron Inge Scholl y Otl Aicher. Max Bill quien había estudiado en la Bauhaus diseñó el edificio y posteriormente se convirtió en el director. Hans Gugelot estuvo a cargo del departamento de diseño de producto.

Al principio, la escuela tuvo como propósito ser una continuidad de la Bauhaus, pero con el incremento de la tecnología y los avances científicos, la ideología inicial cambió y la escuela optó por un enfoque menos artístico. El diseño practicado en Ulm buscaba ser muy funcional; las formas utilizadas eran simples y elegantes con colores neutros. Además, su objetivo fue desarrollar proyectos que tomaran en cuenta aspectos ambientales y sociales. Ulm formaba a diseñadores capaces de trabajar con profesionistas de diversas disciplinas.

Un motivo de su gran fama fue debido a la participación de sus alumnos en la compañía de diseño Braun. La escuela de Ulm tuvo impacto en Latinoamérica (Chile, Argentina y México) a través de figuras como Tomás Maldonado y Gui Bonsiepe.

 

2006AC4504
Dieter Rams & Hans Gugelot. Braun SK55 stereo radiogramme. 1956. Elaborado con metal, madera y acrílico.

 

tumblr_n785rfwARD1rpgpe2o3_r1_1280
Gerd Alfred Müller. Procesadora de alimentos KM321. 1957.

 

2007BR3154_jpg_l
Nizzoli, Marcelo. Olivetti Lexicon 80. (1942 – 1968). Victoria & Albert Museum. Olivetti fue la primera empresa que convirtió a la máquina de escribir en un objeto de estilo.

 

Diseño en México

Durante la década de 1950 se dio una gran actividad en el arte mexicano. Destaca el pintor Rufino Tamayo  que fusionó el arte con la artesanía tradicional y algunos rasgos vanguardistas. También sobresale el pintor guatemalteco Carlos Mérida, quien utiliza elementos prehispánicos de forma abstracta y se distingue por sus trabajos muralistas en vitromosaico.

En este tiempo, se dio mayor importancia a la artesanía mexicana. Uno de los objetivos del periodo fue integrar las diferentes expresiones artísticas: escultura, pintura, arquitectura. La ‘Exposición El Arte en la Vida Diaria’, la revista ‘Espacios’, los Talleres de Artesanos y el Centro Superior de Artes Aplicadas fueron los medios que dieron fuerza al diseño mexicano de la época. Destaca el trabajo de Clara Porset Daumas en mobiliario, la orfebrería de Ricardo Salas Poulat, el taller de platería de los hermanos Castillo y el taller de vidrio soplado de los hermanos Ávalos.

En arquitectura, el ejemplo más sobresaliente de la integración de las artes es la construcción de la Ciudad Universitaria en Ciudad de México.

08410dd5d1f97a15cea2a199c00fa149
Clara Porset. Butaque. 1950. Clara se inspiró en el sillón tradicional de Tlacotalpan, Veracruz el cual une el respaldo y el asiento. Originalmente se hacían con piel, bejuco y cedro.

 

3-44
Biblioteca UNAM. Ciudad Universitaria. Juan O’Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco. 1950 – 1952. Ciudad de México.

 

Referencias

Salinas, O  2009, Historia del Diseño Industrial, Trillas, México.
Comisarenco, D 2006, Diseño Industrial Mexicano e Internacional, Trillas, México.
Figueroba & Fernández, 2002, Historia del Arte, McGraw Hill, España.
Rodgers & Milton, 2011, Diseño de producto, Promopress, Londres.
Bhaskaran, L, 2007, El Diseño en el tiempo, Blume, Barcelona.
Magenta, negro, verde sobre naranja, 13 Marzo 2016, <http://4.bp.blogspot.com/-y8F7hVBN6DA/TysgEGAMnI/AAAAAAAAC9w/s2tIo8IoijI/s1600/art+and+life+rothko+1949.jpg&gt;
Snack for Two, MOMA, 13 Marzo 2016, <http://www.moma.org/collection/works/79383?locale=eshttp://www.moma.org/collection/works/79383?locale=es&gt;
Organic Chair, VITRA, 13 Marzo 2016, <https://www.vitra.com/en-us/product/organic-chair?subfam.id=38091#t/tab-product&gt;
Silla superleggera, 13 Marzo 2016, <http://90mas10.com/wp-content/uploads/2012/07/16021602_1341326913_superleggera_cassina.jpg&gt;
Vespa, 13 Marzo 2016, <http://www.deejay.it/wp-content/uploads/2015/03/Vespa.jpg&gt;
Lámpara Akari 50EN, 13 Marzo 2016, <http://www.preservationnation.org/assets/photos-images/issues/11-most-endangered/twa_terminal_at_jfk.jpg&gt;
Terminal TWA aeropuerto John F. Kennedy, 13 Marzo 2016, <http://www.preservationnation.org/assets/photos-images/issues/11-most-endangered/twa_terminal_at_jfk.jpg&gt;
Silla DAR (Dining Armchair Rod), 13 Marzo 2016, <http://cdn.mattblatt.com.au/productimages/Replica-Eames-DAR-Armchair-Plastic-?w=440&h=460&id=18282&fullSize=True&gt;
Reloj Ball, 13 Marzo 2016, <http://dwr.scene7.com/is/image/DWR/PD_0305_MAIN?wid=1707&hei=1065&gt;
Braun SK55 stereo radiogramme, 13 Marzo 2016, <http://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2006AC/2006AC4504.jpg&gt;
Procesadora de alimentos KM321, TUMBLR, 13 Marzo 2016, <https://41.media.tumblr.com/e91a6a5f84ddee2a7ac2c2ae52f16e2f/tumblr_n785rfwARD1rpgpe2o3_r1_1280.jpg&gt;
Olivetti Lexicon 80, V&A MUSEUM, 13 Marzo 2016, <http://collections.vam.ac.uk/item/O145908/olivetti-lexicon-80-typewriter-nizzoli-marcello/&gt;
Butaque, 13 Marzo 2016, <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/08/41/0d/08410dd5d1f97a15cea2a199c00fa149.jpg&gt;
Biblioteca UNAM, 13 Marzo 2016, <http://despertardeoaxaca.com/wp-content/uploads/2016/01/3-44.jpg&gt;

Historia del Diseño (1920 – 1940)

Estilo Internacional (1920 – 1930)

El estilo Moderno predominó en la cultura occidental durante el siglo XX, influenció todos los campos del arte: música, literatura y diseño. Se caracteriza por estar enfocado en la experimentación, el formalismo y el objetivismo. Cuando se habla de este movimiento, generalmente se habla mucho de arquitectura.

Este estilo buscaba expresar un espíritu nuevo, superior a todo lo anterior. El término surge a partir de la exposición realizada por Henry Russel en Nueva York titulada ‘Estilo internacional: arquitectura desde 1922’. Los principales representantes de la época fueron Le Corbusier, Jacobus Johannes, Pieter Oud, Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe. Éstos fusionaron la tecnología, la función y la estética en sus obras. Además, transmitieron sus conocimientos en las universidades. Otros artistas notables son: Frank Lloyd Wright en arquitectura y el diseñador Marcel Breuer.

Se utilizan formas simples, poca decoración y acabados suaves. Se hace uso del acero y del vidrio. Es el movimiento considerado como el lenguaje más apropiado para la era de las máquinas (Bhaskaran 2007).

 

tumblr_mnsckrnCpi1sqtlcko3_1280
Mies van der Rohe. Silla Barcelona. 1929. Se inspira en las sillas de emperadores romanos. Ambos muebles están proporcionados. La silla Barcelona no fue pensada para ser producida en masa ya que su manufactura involucra artesanos.  
wassily-chair
Marcel Breuer. Sillón Wassily, 1927. Con esta silla se introdujo el uso de acero tubular. Las formas y materiales de la silla permiten cambios y diversas posiciones. Dedicada al pintor Kandinsky.

 

savoye1
Le Corbusier. Villa Savoye. 1929 – 1931. Resume los principios del Racionalismo y sintetiza las teorías del autor.

Art Déco (1920 – 1939)

Surgió en París durante el periodo entre las dos guerras mundiales. Se caracteriza por el uso de materiales exóticos y decoraciones con formas geométricas (inspiradas en el cubismo y las vanguardias abstractas) que expresaban el lujo de la época. El Art Déco influyó en el mobiliario, utensilios domésticos, moda, joyería, fotografía y artes gráficas.

Este estilo apareció en la ‘Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Moderns’ llevada a acabo en París en 1925. Su nombre se debe a este mismo evento. En esta exposición participaron la mayor parte de los países europeos. Para París, representó la oportunidad de recuperar la atención del público por su buen gusto.

Los rasgos principales del estilo son: líneas y contornos definidos, geometría simétrica y colores brillantes. Los elementos decorativos incluyen formas estilizadas como: ramilletes de flores, vegetales, animales, mujeres y fuentes. Estos elementos eran combinados con zigzags y diamantes.

Es un estilo ecléctico y amplio porque integra una gran variedad de referencias: cubismo, futurismo, fauvismo, arte africano, ballets, elementos egipcios (Carter ya había descubierto la tumba de Tutankamón) así como elementos de las culturas mesoamericanas.

En el área de mobiliario, destaca el francés Émile Jacques Ruhlmann por su alta calidad artesanal y su trabajo combinando materiales. Otros almacenes de mobiliario de la época como Au Printemps, Le Louvre, Au Bon Marché y Les Galeries Lafayette ofrecían muebles contemporáneos a un precio accesible. Esto lo hacían por medio del uso de vidrio, metal y plástico.

Sobresale en metalistería Edgar Brandt; Jean Dunand en diseño de interiores; Jean Puifocart en platería; Paul Poiret y Jean Patou en moda; A.M Cassandre en diseño gráfico.  En joyería encontramos a René Lalique y Louis Cartier. También hubo mujeres diseñadoras exitosas: Eileen Gray en textiles y muebles; Clarice Cliff en cerámica; Coco Channel en alta costura y Sonia Delaunay en textiles.

N5-01
Coco Chanel. Botella de perfume Chanel N5.1920. Fue el primer perfume en llevar el nombre de un diseñador, además de ser la primera fragancia sintética.

 

brandt
Edgar Brandt. 1920 – 1929.
d5124994x
Louis Cartier. Aretes de esmeralda, diamante y ónix. 1920’s.
ruhlmann
Émile Jacques Ruhlmann. Tocador. 1919 – 1923. Está hecho con ébano y amaranto. Destacan los detalles en marfil.
empire state building _1_
William F. Lamb. Empire State building. 1931. Ejemplo clásico de arquitectura Art Déco.

Aerodinamismo (1934 – 1950)

En 1929, con la caída de la Bolsa de Nueva York y la Depresión, las empresas americanas se vuelven muy competitivas.  Es en este punto en el cual surgen los diseñadores industriales para ayudar a aquellas empresas a rediseñar sus productos para aumentar las ventas. Entre las figuras clave se  encuentran: Raymond Loewy, Norman Bel Geddes, Henry Dreyfuss y Walter Dorwin Teague.

El aerodinamismo se derivó de la industria aeronáutica y tuvo influencias del futurismo. El estilo aerodinámico expresaba formas suaves y se asociaba con la velocidad. Ésta representaba la idea de la fe en el progreso tecnológico y al mismo tiempo, las nuevas formas reflejaban protección, estabilidad y control (Comisarenco 2006).

Al inicio del movimiento, dos personajes que sirvieron como asesores de diseño en empresas  fueron Erest Elmo Calkins y Egmont Arens. Éste escribió el libro ‘Consumer Engineering: A New Technique for Prosperity’. Aquí hablaba que la labor del diseñador era distinguir comportamientos psicológicos que permitieran estimular el consumo.

Walter Dorwin Teague logró determinar el concepto de lo que es un diseñador industrial. Se dedicó a realizar productos, así como imágenes corporativas y diseño de exhibiciones. Es reconocido principalmente por el diseño de cámaras Kodak.

Norman Bel Geddes fue un diseñador futurista a quien le fascinaba la tecnología. Sus diseños tardíos son atrevidos y no toman en cuenta la demanda ni las limitaciones de producción. (Heskett). Es reconocido por su libro ‘Horizon’ que contiene sus visualizaciones increíbles de medios de transporte.

Raymond Loewy es el más representativo de los diseñadores de la época. Se convirtió en una de las figuras del ‘Styling’. Su trabajó se enfocó en mejorar la apariencia externa y la funcionalidad de los objetos.

Henry Dreyfuss fue el primero en diseñar ‘de adentro hacia fuera’. Pensaba que el trabajo del diseñador debía ser en conjunto con el del ingeniero. Trabajó para la compañía de teléfonos Bell. Una de sus aportaciones mayores fue la idea de que las máquinas deben ajustarse a las medidas de las personas para aumentar su eficiencia. Su libro ‘The Measure of Man’ es la base de la ergonomía.

 

loewy
Raymond Loewy. Duplicadora Gestetner. 1929. En tres días, Loewy rediseñó la máquina. Puso una cubierta que encerraba los mecanismos y era fácil de quitar. Dejó a la vista sólo los controles de operación.
3e3feb17103a976a26fb92f375b25961
Henry Dreyfuss. Teléfono modelo 300. 1937. Este teléfono tiene un recibidor y transmisor en un auricular combinado a diferencia de todos los anteriores. Moldeado en baquelita. Dreyfuss se preocupa por la comodidad del usuario.

 

bantam
Walter Dorwin Teague. Kodak ‘Bantam Special’. 1936. Integró de manera perfecta aspectos técnicos y funcionales en su forma.

 

Styling

Ford tuvo un gran éxito en la época hasta que General Motors llegó al mercado con nueva estrategia de ventas. A diferencia de los autos negros de Ford,  Alfred P. Sloan (presidente de G.M.) decidió aumentar el precio de sus autos pero ofrecer diversos modelos coloridos y atrevidos. El Syling reactivó la venta de productos a través de modificaciones estéticas exteriores.

buick
Buick and Job. General Motors tenía el lema ‘A car for every purse and purpose’. Este auto fue el primer carro conceptual realizado en 1930 y sus elementos estilísticos se utilizaron hasta los 50s.

 

 

Contexto Artístico

Realismo social  (1920 – 1940)

En México, después de la Revolución,  se empezó a desarrollar el muralismo que funcionaba como un medio de persuasión política. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco crearon un arte popular, revolucionario y público. (Comisarenco 2006). Estos artistas mexicanos influyeron en artistas estadounidenses para crear un movimiento similar llamado ‘American Scene’.

De_la_Conquista_a_1930_(2011)
Diego Rivera. Epopeya del pueblo mexicano. 1935. Palacio Nacional, Ciudad de México. Reúne la historia mexicana.

 

Surrealismo (1924 – 1940)

Fue un movimiento literario y artístico que se concentró en París. La pintura surrealista apareció por primera vez en 1925 en la Galería Pierre. Los principales representantes son Arp, Max Ernst, Man Ray, Klee, Giorgio de Chirico, Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí y René Magritte.

Después del fin de la guerra, existía una gran angustia en las personas. Los artistas estaban en busca de la libertad y de la separación entre su mundo interior y el exterior. El surrealismo muestra las teorías del inconsciente (ideas de Sigmund Freud), expresa lo irracional, lo nuevo y lo contradictorio.

16024-796-550
Joan Miró. Naturaleza muerta del zapato viejo. 1937. Captura el pensamiento de Miró ante la guerra civil.
453551
René Magritte. Los amantes. 1928. Nueva York.

 

Referencias

Salinas, O  2009, Historia del Diseño Industrial, Trillas, México.

Comisarenco, D 2006, Diseño Industrial Mexicano e Internacional, Trillas, México.

Figueroba & Fernández, 2002, Historia del Arte, McGraw Hill, España.

Rodgers & Milton, 2011, Diseño de producto, Promopress, Londres.

Bhaskaran, L, 2007, El Diseño en el tiempo, Blume, Barcelona.

 

Silla Barcelona, Tumblr, 6 Marzo 2016 <http://41.media.tumblr.com/ccf99900d19ec41a576c19051ba427b2/tumblr_mnsckrnCpi1sqtlcko3_1280.jpg>
Silla Wassily, 6 Marzo 2016, <http://karenfron.com/wp-content/uploads/2011/02/wassily-chair.jpg&gt;
Villa Savoye,6 Marzo 2016,  <http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/Corbu/savoye1.jpg>
Perfume N5, 6 Marzo 2016, <http://www.missatlaplaya.com/wp-content/uploads/2013/12/chanel-no5.jpg>
Pendant lamp, 6 Marzo 2016, <https://www.1stdibs.com/furniture/lighting/chandeliers-pendant-lights/edgar-brandt-wrought-iron-alabaster-rare-ceiling-light-circa-1925/id-f_1864582/>
Aretes Cartier,6 Marzo 2016, <http://www.christies.com/lotfinder/jewelry/a-pair-of-elegant-art-deco-emerald-5124994-details.aspx?from=searchresults&pos=6&intObjectID=5124994&sid=cb6b635f-8721-4593-8a6f-c09fc7ef3e74&page=8&lid=1>
Tocador, 6 Marzo 2016, <http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/art-deco-objects-in-detail/>
Empire State building, 6 Marzo 2016, <http://www.taketours.com/images/destination/empire%20state%20building%20_1_.jpg>
Duplicadora Gestetner, 6 Marzo 2016, <http://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2006AT/2006AT9586.jpg>
Teléfono modelo 300, 6 Marzo 2016, <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/3e/3f/eb/3e3feb17103a976a26fb92f375b25961.jpg>
Bantam Special, 6 Marzo 2016, <http://aboutphotography-tomgrill.blogspot.mx/2015/03/legends-kodak-bantam-special-art-deco.html>
Buick and Job, BBC, 6 Marzo 2016, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8068390.stm>
Epopeya del pueblo mexicano, Wikipmedia, 6 Marzo 2016, <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/De_la_Conquista_a_1930_(2011).jpg/1280px-De_la_Conquista_a_1930_(2011).jpg>
Naturaleza muerta del zapato viejo, 6 Marzo 2016, <https://media22.elsiglodetorreon.com.mx/i/2012/12/453551.jpeg>
Los amantes, 6 Marzo 2016, <http://cdn.20m.es/img2/recortes/2011/04/13/16024-796-550.jpg>

Historia del Diseño (1850 – 1920)

La Revolución Industrial trajo consigo el desarrollo del Diseño Industrial. Las máquinas, las nuevas fuentes de energía y las invenciones tecnológicas promovieron el consumo de las grandes poblaciones y permitieron la producción masiva de artículos que no tomaban en cuenta aspectos estéticos ni formales.

La producción de forma artesanal resultó casi eliminada por completo. Los artesanos emigraron a los centros industriales para ofrecer su fuerza de trabajo, así nació el proletariado.  Sus condiciones de vida eran terribles pues trabajaban largas jornadas con bajos salarios y los niños eran explotados.

Entre 1830 y 1850, surgen reacciones en contra de la mecanización. Una de esas voces es Henry Cole quien en 1845 inicia un movimiento con el objetivo de unir el arte y la manufactura. En 1851, dirige la Gran Exposición Industrial de Londres en el Palacio de Cristal, donde se expusieron los grandes avances tecnológicos de la época. Estados Unidos capturó la atención por sus diseños  innovadores como la segadora de Cyrus McCormick, la máquina de coser Singer y el revólver Colt.

 

Arts & Crafts (1850 – 1914)

A mediados del siglo XIX, debido al excesivo desarrollo de la industria surge un movimiento  reformista que buscó el regreso a la naturaleza, a la Edad Media, a la vida de campo, a las culturas orientales y a la artesanía. William Morris dio vida al movimiento de Arts & Crafts en Inglaterra.  Sus miembros (Hermandad de los Prerrafaelistas), influidos por las teorías socialistas de la época, criticaban las condiciones denigrantes de los trabajadores en las fábricas y entendían al arte y la artesanía como formas de vida más sanas.

En 1861, William Morris funda junto con Phillip Webb, Ford Madox Brown, Gabriel Rosetti y Burne Jones, la firma ‘Morris, Marshall, Faulkner and Company’. Su trabajo consistía en diseñar productos con una manufactura limpia y de calidad a diferencia de los producidos en serie. Sus papeles tapiz obtuvieron gran popularidad.

La gran pasión que Morris sostenía por su ideología, le impidió aprovechar de forma positiva los métodos de producción contemporáneos. Sus productos resultaban muy caros y sólo eran comprados por unos pocos. Esto resultó contradictorio en base a las intenciones originales del movimiento. A pesar de todo, Morris contagió a jóvenes su interés por el diseño y la producción y también legó el compromiso social del diseño.

Además de William Morris, Gottfried Semper y John Ruskin también son considerados como padres del diseño.

LW7547_de
William Morris. Tapiz El Pájaro Carpintero, 1885. William Morris Gallery, Londres.

 

Art Nouveau (1880 – 1910)

Fue un movimiento reformista que se basó en el Arts & Crafts y se extendió rápidamente por toda Europa y Estados Unidos. El Art Nouveau recibió diversos nombres: Art Nouveau en Bélgica y Francia, Modern Style en Inglaterra, Jugendstil en Alemania, Stile Florale en Italia, Sezenssionstyl en Austria y Modernismo en España. Entre todos compartieron la introducción de formas nuevas, la producción en serie y el uso de la naturaleza como principal fuente de inspiración. La cultura japonesa tuvo gran influencia en el estilo.

En España, Bélgica, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, predominaron las formas curvilíneas y una tendencia ornamental. Mientras tanto, en Escocia y Austria dominaron las formas rectilíneas y geométricas. Las primeras manifestaciones del estilo se dieron en Bélgica a través de las obras de Henry van de Velde y Victor Horta. En Francia, existieron dos centros artísticos: París y Nancy. En París se distingue la figura de Guimard. Nancy destacó en la producción de objetos de vidrio, Emille Gallé fue el principal representante.

En Escocia sobresale Charles Rennie Mackinstosh; En España, la arquitectura sobresalió con el trabajo de Antonio Gaudí. En Italia se distinguen las obras extravagantes y monumentales de Carlo Buggatti. En Alemania, se produjeron obras que mezclaron lo geométrico y lo orgánico. Algunos ejemplos son: August Endell, Bruno Paul, Richard Riemerschmid y Bernhard Pankok. En Estados Unidos destaca Louis Comfort Tiffany.

Es la primera vez que el arte se aplica en la vida cotidiana. El Art Nouveau fusionó la belleza de los productos con los procesos industriales. Este estilo representó un notable precedente del Diseño Industrial.

 

016
Estación de metro Abesses, París. Héctor Guimard. 1900. Estas nuevas entradas cambiaron el aspecto de París. Utiliza formas libres, inspiradas en plantas, animales.

 

Tassel_House_stairway
Victor Horta. Escalinata de la Casa Horta, Bruselas, Bélgica. (1898 – 1901)

casa-batllo

Antonio Gaudí. Fachada  Casa Batlló, Barcelona. (1905 – 1907) El diseño se inspira en formas de vida marinas.

Carlo-Bugatti-15-armchair-665x819

Bugatti. Chair, 1900. Sus obras se reproducían exclusivamente por encargo. Contenían materiales diversos como hierro, peltre, marfil, piel de pergamino y borlas colgantes.

 

tiff
Tiffany Lamp. Tiffany, 1905. 

 

Deusch Werkbund (1907 – 1935)

La economía de Alemania mejoró durante los últimos años del siglo XIX debido a la producción de hierro, cultivos alimentarios y productos químicos. El avance tecnológico se vio favorecido por la unión entre universidades e industrias. Hermann Muthesius, embajador alemán en Londres volvió en 1903 para comenzar una campaña que buscaba ‘la perfecta y pura utilidad’ de los productos.

El movimiento causó que en 1907 se fundara la Deutscher Werkbund o Liga Alemana de Talleres con el objetivo de reconciliar la actividad artística con los procesos industriales. Los miembros eran fabricantes, arquitectos, artistas, diseñadores, comerciantes, periodistas y pedagogos que deseaban mejorar la calidad de los productos con el fin de exportarlos.

Entre sus fundadores destacan: Richard Riemerschmid, Bruno Paul, Peter Behrens y Josef María Olbrich. Después de un año, el grupo ya contaba con más de quinientos miembros. Su función era organizar exposiciones, congresos, conferencias y publicaciones sobre la práctica del diseño.

En 1907, Peter Behrens fungió como consultor artístico de la AEG (Sociedad General de Electricidad Alemana). Esta es la primera vez en la que un diseñador trabaja en la imagen corporativa, arquitectura y el diseño de productos (mejor ejemplo de sencillez ornamental, funcionalismo y alta calidad) para una empresa. Por esta razón, Behrens es considerado como el primer diseñador industrial profesional.

En 1912 (hasta 1920), comienzan a publicar anuarios con fotografías de los diseños de sus miembros, se incluían más de 1000 diseños destacados. En 1914, la Werkbund organizó una exposición en Colonia con ejemplos de arquitectura moderna: la fábrica de cristal y acero de Walter Gropius, el pabellón de Cristal de Bruno Taut y el teatro Werkbund de Henry van de Velde.

2459129358_3135cec499

Cartel publicitario del ventilador diseñado por Behrens. Despojado de ornamentos.

3998146
Modelo de tetera para AEG. Peter Behrens.

 

ford-t-1908-5
Ford modelo T, Henry Ford. 1908. Mientras tanto en Estados Unidos, como símbolo de la nueva política de producción. 

 

De Stijil (1917 – 1931)

Fue un grupo de arquitectos, diseñadores, artistas, pensadores y poetas en los Países Bajos que giraban en torno a la revista del mismo nombre (el Estilo). La dirección del grupo estaba a cargo de Theo van Doesburg quien defendía la purificación del arte a través de la abstracción geométrica y los colores primarios. Otros artistas incluidos fueron Piet Mondrian, Joacobus Johannes Pieter Oud y Gerrit Thomas Rietveld.

W1siZiIsIjc1NjkiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJlc2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0
Silla rojo y azul. Gerrit Rietveld. (1917 – 1918). Cassina.

 

Bauhaus (1919 – 1933)

La Escuela Superior de la Bauhaus surge en 1919 como  la fusión de la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela de Artes Aplicadas. Es abierta en Weimar con Walter Gropius como director. Fue fundada con la idea de formar artistas para la producción industrial.

 

 

Arte en el siglo XX

 

Fauvismo (1905 – 1911)

Primera vanguardia del siglo XX. ‘Fauve’ significa fiera, el lema de estos artistas era ‘rebeldía contra todo’. Principales representantes: Maurice Vlamick, André Derain y Henri Matisse. El estilo de fauve de cada artista fue diverso pero compartieron una paleta de colores saturados y planos con contrastes fuertes. Los temas fueron retratos y paisajes.

portrait-of-madame-matisse-green-stripe-1905.jpg!Blog
Matisse. Retrato con línea verde. Museo de Arte de Copenhage. Se llama así por la línea que divide el rostro. La obra se basa en los tonos característicos de los fauves: amarillo, rojo, azul.

Cubismo (1907 – 1915)

Fue desarrollado de manera conjunta por Pablo Picasso y Georges Braque. El cubismo pasó por diferentes etapas de desarrollo: cubismo cézaniano, cubismo analítico y cubismo sintético. El cubismo dio muchos aportes al lenguaje formal del siglo XX.

En escultura se consiguieron efectos parecidos al collage, se usaron materiales de desecho y los resultados presentan huecos entre las superficies. Artistas: Archipenko, Lipchitz, Laurens y Julio González.

 

las-senoritas-de-avignon2

Señoritas de Avignon. Pablo Picasso. 1916. Cinco prostitutas desnudas en un burdel de Barcelona. Representa el rechazo de los valores de ese tiempo y la libertad sexual.

Futurismo (1909 – 1916)

Su intención es representar por medio del color el efecto dinámico producido por un mismo objeto en múltiples posiciones. Se origina en Italia. Artistas: Boccioni, Balla, Severini.

En escultura, sobresale Boccioni. Su obra más conida se llama ‘Formas únicas de continuidad en el espacio’.

 

c30-formas-unicas-de-continuidad-en-el-espacio-1913-bocci
Boccioni. Formas únicas de continuidad en el espacio. 1913. Museo cívico de Arte Contemporáneo, Milán. Figura de aspecto antropomorfo en la que el autor elimina la línea finita que limita la figura.

 

Expresionismo

Es un arte empeñado en la renovación política y social en Alemania de principios del siglo XX. Sin embargo, existen manifestaciones expresionistas en Europa. Existe una variedad de tendencias, se desarrolla en todas las artes. Artistas: Munch, Nolde, Kirchner, Kandinsky, Paul Klee, Oscar Kokoschka.

 

The_Scream
Munch. El grito. 1893. Museo de Oslo. La naturaleza, el cielo, el río se transforman al mismo tiempo que el personaje. Éste expresa la soledad del hombre ante la vida y  muerte.

 

Dadaísmo (1916 – 1923)

Originado en Zúrich. Propugnaba la necesidad de vivir el momento. Su característica principal es la ausencia de características. Existe una íntima relación entre palabra e imagen, se utilizan tipografías, formas y dimensiones de línea variadas. Artistas: Arp y Picabia en Alemania, Marcel Duchamp en Nueva York, Tristán Tzara y André Breton en París.

cms-image-000000908
Marcel Duchamp. Rueda de bicicleta, 1913. MoMA, Nueva York.

 

Vanguardias rusas (1910 – 1935)

Rusia interviene en el arte de manera original y se convierte en poco tiempo, en el centro de la cultura abstracta de la época. Su objetivo principal fue construir un nuevo arte ‘en un contexto industrial’.

  • Malevitch crea un modo de representación plástica conocido como ‘Suprematismo’. Que significaba la supremacía del sentimiento puro en el arte y la no objetividad. Combina figuras geométricas de distinto color sobre el lienzo.
  • Tatlin trabaja con los materiales, el volumen y la construcción. Su creación más importante es Monumento a la III Internacional.
  • Lissitzky busca tranformar el espacio vital a través de obras llamadas PROUN.

 

Malevitj
Malevitch. Cruz negra y roja. 1918. Museo Stedelijk, Ámsterdam.

 

 

 Referencias. 

‘Estación de metro Abesses’, 28 febrero 2016, <https://soundlandscapes.files.wordpress.com/2011/04/016.jpg>

‘Hotel Tassel’, 28 febrero 2016, <https://en.wikipedia.org/wiki/Hôtel_Tassel#/media/File:Tassel_House_stairway.JPG> 

‘Casa Batlló’, 28 febrero 2016, <http://www.catalogodiseno.com/wp-content/uploads/2013/05/casa-batllo.jpg>

‘Chair Bugatti’, 28 febrero 2016, <http://www.italianways.com/carlo-bugattis-unique-furniture/>

‘Tiffany lamp’, 28 febrero 2016, <http://www.macklowegallery.com/gallery-display-item.asp/antique/Tiffany+Lamps/Art+Nouveau/Tiffany+Lamps/antiques/Leaded+Lamps/item/L%2D16943/Leaded+Lamps/“Crocus”+Tiffany+Lamp>

‘Cartel Behrens’, 28 febrero 2016, <https://juancarloslazo.files.wordpress.com/2013/11/2459129358_3135cec499.jpg>

‘Modelo Ford T’, 28 febrero 2016, <http://www.bestcarinf.com/ford/ford-t-1908/5>

‘Retrato con línea verde’, 28 febrero 2016, <http://www.wikiart.org/en/henri-matisse/portrait-of-madame-matisse-green-stripe-1905?utm_source=returned&utm_medium=referral&utm_campaign=referral>

‘Señoritas de Avignon’, 28 febrero 2016, <https://malinaligonzalez.files.wordpress.com/2016/02/4254b-las-senoritas-de-avignon2.jpg>

‘Formas únicas de continuidad en el espacio’, 28 febrero 2016, <https://peristilo.files.wordpress.com/2009/07/c30-formas-unicas-de-continuidad-en-el-espacio-1913-bocci.jpg?w=740>

‘The Scream’, Wikipedia, 28 febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/El_grito#/media/File:The_Scream.jpg>

‘Rueda de bicicleta’, 28 febrero 2016, <http://contrapoder.newscoop.pro/images/cms-image-000000908.jpg>

‘Cruz negra y roja’, Wikipedia, 28 febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Kazimir_Malévich&gt;

 

Salinas, O  2009, Historia del Diseño Industrial, Trillas, México.

Comisarenco, D 2006, Diseño Industrial Mexicano e Internacional, Trillas, México.

Figueroba & Fernández, 2002, Historia del Arte, McGraw Hill, España.

Rodgers & Milton, 2011, Diseño de producto, Promopress, Londres.

Bhaskaran, L, 2007, El Diseño en el tiempo, Blume, Barcelona.

 

Del Romanticismo al Post Impresionismo

Romanticismo (1790 – 1850)

El Romanticismo vuelve a la naturaleza, revive la Edad Media y favorece la imaginación. El efecto del movimiento Romántico es visible no solo en las artes visuales, sino también en la política, la filosofía, la música y la literatura. Surgió como una idea revolucionaria que da superioridad a los sentimientos. Sus orígenes se presentan en las ideas del filósofo francés Jean Jaques Rousseau quien también inspiró la Revolución Francesa en 1789. Ésta buscaba terminar con la monarquía absoluta y sus ideales eran ‘Libertad, Igualdad y Fraternidad’.

 

Arquitectura romántica y de finales del siglo XIX.

A lo largo del periodo, arte e ingeniería coexistirán. La arquitectura fue una combinación de estilos anteriores; el gótico y el románico son las mayores fuentes de inspiración, aunque también el Renacimiento y las artes de los siglos XVII y XVIII fueron importantes.

El ideal nacionalista contra el absolutismo, permitirá que Francia, España, Gran Bretaña y Alemania adquieran formas de expresión diversas entre sí.  Los viajes a Oriente dotarán a los arquitectos de ideas exóticas que serán aplicadas en los edificios.

Asimismo, la Revolución Industrial generará la construcción de puentes y estaciones para complementar el sistema de ferrocarriles, se construirán museos, bibliotecas,  establecimientos para Exposiciones Universales, mercados, plazas de toros o teatros, Palacios de Cristal y mobiliario urbano. El elemento principal de construcción será el hierro, en menor medida el vidrio y el cemento aparecerá a finales del siglo.

Durante de 1830 – 1840 aparecen construcciones Neogóticas; éste estilo fue el más predominante de la época. John Ruskin y Eugéne Viollet-le-Duc fueron teóricos del Neogótico. A pesar de sus estudios constructivos, la arquitectura también es leal al estilo clásico. En este momento, los arquitectos piensan que la forma de las construcciones depende de su función.

En Francia destacan arquitectos como Jaques Ignace Hittorf, Henri Labrouste, Eugenio Manuel Viollet Le Duc, Héctor Leufel, Charles Garnier, Victor Boltard.

En Alemania: Gottfried Semper, Gabriel Seidl

En Inglaterra: James Wyatt, Charles Barry, Gilbert Scott

En España: Eduardo Adaro y Fernando Arbos, Antonio Gaudí.

1920px-Paris_Opera_full_frontal_architecture,_May_2009
Charles Garnier. Ópera de Paris. 1875. Mayor teatro del mundo que tuvo influencia en todos los arquitectos del siglo XIX.
torre_eiffel_b0b9b37b3ee26cd43e5686060676a01c_cartao-postal-26
Victor Boltard. Torre Eiffel. Construida por el ingeniero Gustave Eiffel para la para la Exposición Universal de 1889 en Paris. Mide 300 metros de altura. 
palacio-westminster
Barry Pugin: Parlamento de Westminister, Londres. Una característica notable es es el la torre del reloj y la campana Big Ben. 
Milà_28-2-12
Antonio Gaudí. Casa Milá, Barcelona. Pertenece al periodo naturalista. Gaudí se inspiró en la naturaleza y creó nuevas estructuras.
Bayerisches_Nationalmuseum
Gabriel Seidl. Museo Nacional Bárbaro, Munich. 

 

Escultura

Los escultores románticos no fueron tan predominantes como arquitectos y pintores.

Francia: David D’Angers, Francois Rude, Juan Bautista Carpeux, Antonio Luis Barye y Augusto Rodin (iniciador de la estética escultórica del siglo XX).

España:  José Alvárez de Pereira, Ponciano Ponzano, Ricardo Bellver, Jerónimo Suñol

Agustín Querol y Mariano Benlliure (calidad de retratos y adecuación en espacios públicos).

1024px-Rude_Marseillaise
Francoise Rude. La Marsellesa. 1833 – 1836. Está integrada el Arco del Triunfo en Paris. Muestra un grupo de voluntarios que responden a la llamada de defensa de Francia. Es una alegoría de Libertad.
Jean-Baptiste_Carpeaux_La_Danse
Juan Bautista Carpeaux. La Danza. La réplica se ubica en la entrada de la Ópera de París mientras que la original está en el museo d’Orsay. La escultura mide más de 4 metros. 

 

Pintura

Se considera como una expresión de sensibilidad que se rebela y libera de las reglas establecidas con el fin de buscar nuevas fuentes de inspiración. Se define también como una imagen del individualismo.

La pintura se enfocaba en traducir estados de ánimo, sensaciones como fuerza, terror, misterio, tragedia y amor por la naturaleza. La pintura romántica buscaba el color y el movimiento capaces de expresar espontaneidad y drama. (Paz, )

En Francia se distinguen artistas como: Teodoro Gericault y Eugenio Delacroix. Éste último expresa en sus pinturas temas de compromiso revolucionario y de denuncia. Además muestra interés por los temas orientales y literarios. Algunos otros artistas franceses son Juan Bautista Corot, Teodoro Rousseau y Teodoro Chassériau (máximo representante de la pintura nostálgica femenina).

Tanto en Francia como en Inglaterra, uno de los temas más comunes fue el paisaje. En Francia, destacan Theodore Rousseau y Camile Corot. En Inglaterra encontramos a artistas como John Constable y William Turner.

En Alemania, existieron dos vertientes: los Nazarenos; una hermandad cuyo objetivo fue pintar cuadros de historia para realzar el arte nacional y Gaspar David Friedrich quien pintaba paisajes contemplativos más que descriptivos.

En España, los temas fueron:

  • Retrato. Federico Madrazo, Antonio Esquivel.
  • Costumbrismo. Leonardo Alenza, Valeriano Domínguez, Béquer, Eugenio Lucas.
  • Historia. Eduardo Rosales.
  • Paisaje. Pérez Villamil, Mariano Fortuny.

 

900px-JEAN_LOUIS_THÉODORE_GÉRICAULT_-_La_Balsa_de_la_Medusa_(Museo_del_Louvre,_1818-19)
Théodore Géricault. La balsa de la Medusa. Louvre, París.1819. El barco ‘Medusa’ naufragó en las costas de África y los sobrevivientes que ocuparon una balsa, comían los cadáveres.
1920px-Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple
Eugène Delacroix. La Libertad guiando al Pueblo. 1830. Museo de Louvre, París. 
Rain_Steam_and_Speed_the_Great_Western_Railway
William Turner. Lluvia, vapor y velocidad. 1844. National Gallery, Londres. Representa una nueva visión de Gran Bretaña debido a la Revolución Industrial. Cerca del cuadro aparece una liebre que representa el contraste entre naturaleza y tecnología.

 

Realismo (1850 – 1900)

El Realismo fue un movimiento originado a partir de la situación política francesa. Surgen movimientos obreros y proletarios que inspiran nuevas ideas sociales y políticas. Los artistas representan la realidad tal como es a través de observaciones de la vida cotidiana, éste hecho demuestra su compromiso social.

Los temas principales son la vida en el campo y paisajes rurales o urbanos. El realismo captura sensaciones instantáneas que se aproximan a la fotografía.

En Francia encontramos artistas como: Honoré Daumier cuyos dibujos llegan a ser caricaturescos, Juan Francisco Millet cuya principal inspiración es el campo, Gustavo Courbet (sensualismo poético) y Theodore Rousseau.

En Inglaterra sobresalen los prerrafaelistas divididos en dos tendencias: realismo de detalle (Millais y Madox Brown) así como el lirismo (Dante Gabriel Rosetti).

En Italia destacan Los Macchiaoli, el máximo representante será Giovanni Fattori.

En España se distinguen Francisco Pardilla (pintura de historia), Ramón Casas (cotidianeidad) y Aureliano Beruete (paisaje).

800px-Honoré_Daumier_-_The_Washerwoman_-_WGA05957
Daumier. La lavandera. 1863. Museo d’Orsay, Paris. Representa la vida de las class populares en la ciudad. Existe ternura en los personajes y triste paisaje en el fondo.  
1024px-Dante_Gabriel_Rossetti_-_Beata_Beatrix,_1864-1870
Rosetti. Beata Beatrix. 1863. Tate Gallery, Londres. El artista mezcla lo irreal con lo real. Su pintura no ha sido muy entendida por el simbolismo y las combinaciones de color. 

 

Impresionismo (1800 – 1920)

En el último tercio del siglo XIX, la Comuna de Paris fracasó y se originaron nuevos levantamientos revolucionarios que a su vez provocaron que los gobiernos reformaran  sus programas de educación, seguros sociales y libertad de prensa. A diferencia del Realismo, el Impresionismo no pintaba temas políticos; se enfocaba principalmente en actividades al aire libre, entretenimiento y paisajes. Del mismo modo, los artistas observaban la sociedad y pintaban los cambios de la industrialización.

Los impresionistas tuvieron una gran influencia de los paisajistas ingleses (Constable y Turner), de Velázquez y Claude Lorrain con el uso de la luz proyectada sobre los objetos, de las observaciones en la naturaleza y la vida cotidiana. También se inspiraron en las estampas japonesas y la fotografía. Además, la invención de la electricidad a partir de las últimas dos décadas, favoreció el manejo de la iluminación.

La palabra Impresionismo surge a partir del cuadro titulado ‘Impresión. Sol naciente’. En esta obra, Monet utiliza colores brillantes y claros, como el resultado de la impresión que recibió al aire libre. Este cuadro obtuvo numerosas críticas y no fue bien aceptado.

Los Impresionistas (Monet, Pisarro, Renoir, Sisley y Cézanne) se formaron como un grupo aparte porque estaban convencidos de sus ideales estéticos. Les gustaba reunirse en lugares bohemios como el café Guerbois de Paris. Con el paso del tiempo, el Impresionismo incluyó a varios artistas que estaban interesados por el realismo óptico y las propiedades naturales de la luz en la atmósfera. Los pintores de este periodo poseían un conocimiento amplio de la teoría de los colores, utilizaban pinceladas sueltas, pintaban al aire libre, consideraban la pintura como un entretejido de tonalidades luminosas.

Manet. Fue el iniciador del estilo. ‘Fue el primero que obró por reflejos y simplificó el oficio de pintor… no expresando sino lo que impresionaba inmediatamente a sus sentidos’. (Matisse citado en Figueroba & Ferández, p.332)

Edgar Degas. Pinta escenas y costumbres ciudadanas, así como caballos, bailarinas, desnudos, y mujeres del pueblo. Utiliza luz artificial y encuadres parecidos a la fotografía. Pone especial atención en la composición y los colores.

Monet. Se considera como el pintor impresionista por excelencia. Sus temas son paisajes y series de un mismo tema con el fin de proyectar los cambios de luz y color.

Renoir. Pinta figuras dentro de un paisaje y también proyecta el ambiente parisino. Fue el primero en emplear colores cálidos y fríos contrastados. Tiene un amor por el desnudo femenino.

Sisley. Representa el agua, el cielo, la nieve. Debido a sus cambios de residencia, pinta variadas escenas.

Pisarro. Proyecta escenas del ambiente rural y de la vida urbana en Montmartre. Utiliza técnicas variadas como dibujos, pasteles, óleo, litografía y grabado.

Seurat. Sustituye las pinceladas largas por puntos de colores.

Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant
Monet. Impresión, sol naciente. 1872. Museo Marmottan-Monet, París. 
Deux_femmes_causant_au_bord_de_la_mer,_Saint_Thomas_(Camille_Pissarro)_–_NGA_1985.64.30
Pisarro. Dos mujeres conversando frente al mar. 1856. National Gallery of Arts, Washington.
1024px-ecc81douard_manet_-_le_decc81jeuner_sur_lherbe
Manet. El desayuno en la hierba. 1863. La inspiración es Veneciana, pero los personajes son modernos. Existen muchas cosas nuevas como la luz, el paisaje difuminado y el contraste de la piel con el las levitas oscuras.

 

A_Sunday_on_La_Grande_Jatte,_Georges_Seurat,_1884
Seurat. Domingo por la tarde en la Gran Jatte. 1884 – 1886. Instituto de Arte de Chicago. Esta pintura es asimétrica, estática y profunda. 

 

Escultura

Se introducen juegos de luz a través de nuevas técnicas, utilizando las posibilidades del material y estudiando los efectos del inacabado. Los artistas se alejan de la repetición de modelos clásicos y del Naturalismo.

El principal exponente es Augusto Rodin.

Monumento_a_Balzac_-_Rodin
Rodin. Monumento a Balzac. 

 

Postimpresionismo. (1850 – 1910)

A partir de 1890, el Impresionismo exaltó la individualidad de los artistas. Cézanne y Toulouse se preocupan por la línea mientras que Gaugin y Van Gogh por el color.

Paul Cézanne. Su impresionismo es personal, busca la luminosidad, la destrucción de la forma y la dispersión del color. Su estilo está dirigido hacia la abstracción. Cambió ciertos aspectos técnicos del impresionismo, por eso se le considera como el pintor del arte moderno. Sus obras dieron origen al cubismo.

Tolouse Lautrec. Logra captar la psicología del mundo que observa. En su estilo diverso influyen: su discapacidad física, su formación conservadora, las estampas japonesas y la vida nocturna de Paris. La línea da movimiento a las figuras, su técnica pictórica es única.

Van Gogh. Es considerado como el precursor del expresionismo. Sus obras contienen una carga sentimental y un amor muy grande por la naturaleza expresados a través del color (casi siempre lineal) y del dibujo. Su pincelada se  caracteriza por ser gruesa que al mismo tiempo servía para perfilar las formas.

Pablo Gaugin. Proporcionó al arte nuevos conceptos. Una de sus técnicas es el cloisonnisme en el que los colores aparecen encerrados en círculos negros, es parecido a un vitral medieval.

HenriDeToulouse-Lautrec-AtTheMoulinRouge-TheDance-1889-90-VR
Toulousse Lautrec. En el moulin Rouge, 1892. Instituto de Artes de Chicago. La técnica del pintor consiste en tres pasos: bosquejos con carboncillo, pinceladas rápidas de color, pintura verde de fondo.
VanGogh-starry_night_ballance1
Vincent van Gogh, The Stary Night. 1889. Museum of Modern Art, New York. Fue pintada en el mismo año que van Gogh se corta la oreja. Pinta la escena que ve desde la ventana del manicomio.  
1024px-Paul_Gauguin_145
Gaugin. Pechos con flores rojas. 1899. Museo Metropolitano de Arte. Nueva York. Gaugin pintaba a menudo mujeres tahitianas. ‘La mujer morí es un ser singular y majestuoso’. 

Bibliografía.

Figueroba & Fernández, 2002, Historia del Arte, Mc Graw Hill, España.

Lozano Fuentes,  J.M 2002, Historia del Arte, vigésima cuarta impresión, CONTINENTAL, México.

Schnneider, L 2001,  A History of Western Art, 3 edition, Mc Graw Hill, Italy.

 

La Ópera de Paris, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Ópera_Garnier&gt;
Torre Eiffel, 21 Febrero 2016, <http://www.lucidez.pe/wp-content/uploads/2015/07/torre_ei- ffel_b0b9b37b3ee26cd43e5686060676a01c_cartao-postal-26.jpg>
Parlamento de Westminister, 21 Febrero 2016, <http://arte.laguia2000.com/wp-content/uploads/2013/05/pala- cio-westminster.jpg>
Casa Milá, Wikipedia, 21 Febrero de 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD#/media/File:- Milà_28-2-12.jpg>
Museo Nacional Bárbaro, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_Bávaro#/media/Fi- le:Bayerisches_Nationalmuseum.jpg>
La marsellesa, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/François_Rude#/media/File:Rude_- Marseillaise.jpg>
La Danza, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Carpeaux#/media/- File:Jean-Baptiste_Carpeaux_La_Danse.jpg>
Balzac, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin#/media/File:Monu- mento_a_Balzac_-_Rodin.JPG>
La balsa de la Medusa, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/La_balsa_de_la_Medusa#/media/Fi- le:JEAN_LOUIS_THÉODORE_GÉRICAULT_-_La_Balsa_de_la_Medusa_(Museo_del_Louvre,_1818-19).jpg>
La Libertad guiando al pueblo, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Eugène_Delacroix#/media/File:Eu- gène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple.jpg>
Lluvia, vapor y velocidad, Wikipedia, 21 Febrero de 2016, < https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner#/- media/File:Rain_Steam_and_Speed_the_Great_Western_Railway.jpg>
La lavandera, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Honoré_Daumier#/media/File:Hono- ré_Daumier_-_The_Washerwoman_-_WGA05957.jpg
Beata Betarix, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Dante_Gabriel_Rossetti#/media/- File:Dante_Gabriel_Rossetti_-_Beata_Beatrix,_1864-1870.jpg>

 

En el Moulin Rouge, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/HenriDeToulouse-Lautrec-AtTheMoulinRouge-TheDance-1889-90-VR.jpg>

Pechos con flores rojas, Wikipedia, 21 Febrero 2016, <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Paul_Gauguin_145.jpg&gt;

 

 

 

 

Del Renacimiento al Rococó

Renacimiento

Después de las invasiones de los pueblos germánicos y el establecimiento del arte gótico o ‘bárbaro’, los italianos piensan que es tiempo de recuperar la grandeza que antes había existido en Roma. El Renacimiento es una etapa de restauración; de un nuevo nacimiento del arte que se da entre los siglos XV (Quattrocento) y XVI (Cinquecento). Su máxima expresión ocurre en Florencia, Italia y posteriormente se extiende sobretodo en Francia y España.

El regreso a las formas del arte antiguo trajo consigo importantes cambios: el paso de una cultura teocéntrica a una antropocentrista en la cual el hombre es considerado como centro y medida del mundo. Asimismo, la imagen del artista se vuelve humanista; es decir, posee libertad de pensamiento, amor por la naturaleza y es cultivador de conocimientos.

Durante este tiempo, sobresalen figuras importantes dentro de diversos ámbitos como Copérnico en astronomía, Maquiavelo en política y Erasmo en ética, entre otros. La importancia del individuo y su personalidad son enaltecidas y se valora la genialidad artística que se ve apoyada por los mecenas.

El apogeo del Renacimiento se da durante el Cinquecento con una visión hacia un arte más clásico y un mecenazgo casi exclusivo del papado.  En este tiempo se destacan Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. La crisis comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVI cuando al mismo tiempo se vive la Reforma y Contrarreforma católicas.

 

Arquitectura

La arquitectura renacentista se basa en la racionalidad de la Antigüedad; toma como inspiración los escritos de Vitrubio. Los arquitectos se dedican a estudiar las ruinas grecorromanas así como las imágenes reproducidas en las monedas antiguas. Los elementos estructurales clásicos como los arcos de medio punto, entablamentos, frontones, cúpulas y pilastras  fueron revitalizados. Los medallones, guirnaldas, putti (querubines) y grutescos se integraron como componentes decorativos. Una creación importante de este periodo es el palacio.

La arquitectura toma en cuenta la sección áurea; considera la proporción, unidad, orden y simetría. Este concepto parte de Vitrubio quien dice que los edificios son bellos por los elementos que lo conforman, por su disposición y su funcionalidad. Las construcciones se centran en el hombre y están hechas a su medida.

Entre los más grandes arquitectos florentinos del Quatrocento destacan Brunelleschi (a quien se le atribuye también la invención de la perspectiva) y Michelozzo, Alberti, B. da Maiano y G. da Sangallo.  En el Cinquecento, el centro artístico se convierte en Roma. Aquí encontramos obras de Bramante, Rafael y Miguel Ángel.

 

Florencia.-Vista-de-la-cúpula-desde-lo-alto-del-campanile
Filipo Brunelleschi. Duomo de Florencia. h 1420-1436. Presenta elementos góticos pero la cúpula representa un nuevo modo de construcción.

 

 

Escultura

Continúa con el arte clásico y cristiano. Su contemplación genera placer visual, el tema central es el hombre y presta gran atención a su anatomía. Los rasgos serán individuales e identificadores lo cual originará el éxito del retrato. En el Quattrocento, las estatuas tienen una posición frontal. Los principales artistas son Brunelleschi, Ghiberti y Donatello. Posteriormente, Verrochio y Miguel Ángel (máximo exponente).

moises_de_miguel_angel_9645_630x
Miguel Ángel. Mausoleo Julio II. San Pietro in Vincoli, Roma. En esta obra Miguel Ángel esconde influencias protestantes en la simbología. Moisés mira hacia un lado, buscando la luz (Dios) que se relaciona de manera directa con el hombre.

 

Pintura

Imita la naturaleza y se adueña de la realidad. Adquiere importancia en el desarrollo de la profundidad, expresividad y movimiento. La belleza de las obras se basa en un sistema de proporción y en la perspectiva. Las temáticas incluyen: religión, retrato y mitología. Las técnicas empleadas son el fresco, el temple y el óleo (inventado por van Eyck). Algunos artistas destacados en el Quattrocento son: Masaccio, Fillipo Lippi, Fra Angélico, Sandro Boticelli, Andrea Mantegna. En el Cinquecento aparecen Leonardo, Rafael y Miguel Ángel (pertenecientes a la escuela florentina-romana) así como  G. Bellini, Giorgione y Tiziano (pertenecientes a la escuela veneciana).

 

1920px-Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited
Sandro Boticelli. El nacimiento de Venus. h. 1485. Temple sobre lienzo. Galería Uffizi, Florencia. La figura de Venus presenta un cuello antinatural y su brazo izquierdo se presenta de modo extraño, sin embargo resulta una silueta graciosa y armónica.
Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched
leonardo da Vinci. Monalisa. 1502. Museo de Louvre, Paris. Técnica de sfumato. Leonardo era un gran observador de la naturaleza, esto lo vemos en el gran detalle de las mangas y de las manos. 

 Manierismo

Después de la muerte de los grandes artistas del Cinquecento, se preguntaban si aún quedaba algo por hacer en el arte. Algunos se dedicaron a copiar el trabajo de Miguel Ángel y los grandes sin tomar en cuenta el espíritu de sus obras. Los nuevos artistas buscaron sobrepasar a los maestros a través de experimentaciones que resultaban excéntricas.

De acuerdo con Grombich, durante sus últimos tiempos, Miguel Ángel buscó nuevas formas y modos de expresión dejando a un lado la tradición clásica. El manierismo se desarrolla en un momento de conflictos políticos, económicos, científicos y religiosos que destruyen con el optimismo del hombre renacentista.

Es un estilo que se extiende de forma rápida por toda Europa y presenta características diversas en cada país. No existe una regla básica que distinga las obras manieristas pero, en general, se puede decir que se utilizan temas del Clasicismo distorsionados, extravagantes, caprichosos y monstruosos. Del mismo modo, las obras poseen un carácter cerebral e intelectual.

 

Arquitectura

Se utilizan los elementos arquitectónicos de forma libre, no existe una armonía ni un orden; las formas contienen tensión y una gran libertad decorativa. Se generan nuevas relaciones dinámicas en los espacios interiores, exteriores y artificiales. Algunos artistas son: Giulio Romano, Sebastiano Serlio, Giacomo Barozzi da Vignola y Andrea Palladio.

Palazzo_Te_Mantova_1
Giulio Romano. Palacio del Té. 1524 – 1534.  Mantua. Todas sus fachadas son diferentes; cada una tiene diversas texturas y elementos clásicos.

Escultura

Se caracteriza por el uso de ornamentación y formas serpenteantes que ocasionan desequilibrio. Destacan artistas como Bandinelli, Ammannati, Cellini y Giambologna cuyas obras poseen expresiones intelectuales.

Salt-cellar-Saliera-Benvenuto-Cellini
Benvenuto Cellini. Salero, 1543. Museo del Arte Histórico, Viena. Representa el mar y la tierra en formas humanas. Fue hecho para el rey de Francia.

Pintura

Entre sus características, se distinguen: el horror vacui con la acumulación de objetos y la distribución de figuras a manera apretada. Los personajes presentan cuerpos alargados, se pintan temas no siempre agradables, existe una variedad de ángulos dentro de la composición y se utilizan tonos fríos.

Pueden destacarse artistas como Coreggio, Parmigianino, Tintoretto, y el Greco.

greco
El Greco. La apertura del quinto sello del Apocalipsis. h, 1608 – 1614. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York. El artista representa temas sagrados de una manera llena de agitación y color.

 

 

Barroco

Este estilo se desarrolló durante 50 años; desde 1620 hasta 1670. A partir del concilio de Trento, su función principal fue servir al pueblo. La Iglesia ve en el Arte una forma de expresar su doctrina y construye iglesias por todas partes. Los jesuitas proveen una nueva iconografía cuyo propósito fue enaltecer la fe.

 

Arquitectura

Aquí se presenta su manifestación más llamativa. En este ámbito, el inicio del Barroco comienza alrededor de 1630 y finaliza en 1750. Algunas de sus características son: plantas y alzados en movimiento, la forma de las construcciones está hecha de modo que parezca más grande de lo que en realidad es y además produce placer a los paseantes y acentúa otras sensaciones. Utiliza formas curvas, ovaladas, elípticas y onduladas. Su propósito es atraer a los fieles a través del lujo, la fachada llamativa y la grandiosidad de los espacios interiores en las iglesias.

Los centros artísticos del Barroco se presentan en Italia, España, Francia, Inglaterra y Europa central, cada una presenta diversas peculiaridades.

 

jesu
Giacomo de la Porta. Iglesia de Il Gesú, Roma. 1575 – 1577. Iglesia de barroco temprano. Se observa que las columnas están repetidas y se utiliza una nueva forma de volutas que da unidad el conjunto.

Escultura

A diferencia de la escultura de equilibrio del Renacimiento y de la tensión las obras manieristas,  las barrocas son esculturas de movimiento pues su composición contiene aspas, paños flotantes y ademanes gesticulantes. Las esculturas barrocas son de carácter urbano y funerario; se preocupan por representar la realidad. Emplean materiales como mármol, bronce y madera policromada, las superficies son tratadas de manera diversa. La temática es variada.

Destacan artistas Italianos como: Bernini Algardi, Duquesnoy

En Francia: F. Girardon, Coysevox, Pierre Puget.

En España: Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Alonso Cano y Pedro Mena.

 

 

Extasis-de-Santa-Teresa-bernini
Bernini. Éxtasis de Santa Teresa, 1645 – 1652. Capilla Coronaro, iglesia de Santa María de la Victoria, Roma. La obra tiene un carácter teatral. La flecha del ángel representa una caricia de Dios.

 

 

Pintura

Italia es el líder en la difusión de los estilos del Barroco. El realismo y la luz son las principales características. La perspectiva aérea y la fantástica adquieren importancia, al igual que los temas religiosos, la iconografía es enriquecida con el ataque al protestantismo.

En Italia destacan artistas como: Caravaggio y los Carracci.

En los Países Bajos: Rubens, Van Dyck y Jordaens.

En Holanda: Rembrandt, Hals y Vermeer

En Francia: George de la Tour y Poussin

En España: José Ribera, Zurbarán,  Murillo, Valdés Leal y Velázquez

The_Incredulity_of_Saint_Thomas_by_Caravaggio
Caravaggio. La incredulidad de Santo Tomás. 1602-1603. Palacio Institucional y Jardines de Sanssouci, Postdam. El artista deseaba pintar la verdad a su manera. Algunos consideraban que su propósito era horrorizar al público.
1024px-Rubens,_Peter_Paul_-_The_Three_Graces
Pedro Pablo Rubens. Las tres Gracias. Museo del Prado. Su objetivo fue pintar lo que le gustase.

 

The_Anatomy_Lesson
Rembrandt. La lección de anatomía del doctor Tulp. Fundación de Johan Maurits, La Haya.
Las_Meninas_01
Diego Velázquez. Las meninas. 1656. Museo del Prado, Madrid. Se puede ver a Velázquez trabajando en un cuadro mientras que por el espejo se ve al Rey la Reina posando.

Rococó

Es un arte de libertad creativa que surge como respuesta de calma al entorno en que vivía la sociedad barroca. Durante este tiempo, se desarrolla la ciencia y la tecnología, la burguesía adquiere auge y se originan nuevos tipos de pintura, tapices y alfombras. Además, la mujer alcanza mayor importancia. Este estilo es desarrollado en Francia durante el periodo de reinado de Luis XV y Luis XVI y está relacionado con la aristocracia.

La fragilidad, gracia y ligereza son sus principales características, el rocaille se destaca en todos los ámbitos decorativos. Puede decirse que es un ‘arte de salón’. El rococó se expresa en el mobiliario a través de formas flexibles y curvas. Se utiliza la cerámica autóctona, se desarrollan la cristalería y orfebrería, así como en España, la platería. También se crean fábricas de tapicería.

Arquitectura

Ésta es visible en la alta sociedad. Las construcciones suelen ser de dos pisos, la altura del tejado es rebajada y el ladrillo se reemplaza por la piedra. La función de los edificios determinará la distribución y decoración del interior. Hay una gran expresión de luz, color y ondas que dan a las construcciones elegancia.

En Francia destaca: Jacques Gabriel

En Europa Central: F. Cuvillies

Teatro de Cuvilliés (Altes Residenztheater)
Cuvillies. Teatro de la Residencia. Munich.

Escultura

En Francia existen magníficos monumentos sepulcrales y estatuas conmemorativas. Destacan artistas como: Bouchardon, Pigalle y Falconet.

En Alemania existe una unión entre la tradición italiana y la francesa. Se juega con las formas, la luz y los estucos. La kleinplastic en porcelana adquiere importancia.

En España, la Academia de San Fernando renueva la escultura en madera. Continúa la tradición ‘imaginera’.

 

Art Esc XVIII Gunther Ignaz Tobias y Angel madera policromada 1763
Ignaz Günther. Tobías y el ángel. Burgesaat Munich.

Pintura

En Francia surge el coleccionismo de cuadros pequeños con escenas galantes. Destacan artistas como: Watteau, Boucher y Fragonard.

En Inglaterra,  surge un nuevo arte de retrato y paisaje. Destacan: Hogarth, Reynolds y Gainsborough.

En Italia, destacan Tiépolo, Canaletto y Guardi.

En España, se distinguen Peret y Alcázar, Meléndez y los Bayeu.

Boucher_Diane_sortant_du_bain_Louvre_2712
Boucher. Diana en el baño. Museo de Louvre, Paris. 

 

luisegi

 Referencias

Imágenes
Artist, Initials (or alias) year, Title of image (or description), description, Name of website or authoring organisation if relevant, date retrieved, <URL>.
Gordon, J, Santa Maria de Fiore, <http://jacobogordonlevenfeld.es/wp-content/uploads/2012/12/Florencia.-Vista-de-la-cúpula-desde-lo-alto-del-campanile.jpg&gt;
Mausoleo Julio II, <http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201315/moises_de_miguel_angel_9645_630x.jpg&gt;
Nacimiento de Venus, <https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_(Botticelli)&gt;
Monalisa, Wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda#/media/File:- Mona_Li- sa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jp g>
Palacio del Té, Wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Té#/media/File:Palazzo_Te_Mantova_1.jpg&gt;
Salero de Cellini, <http://www.rodinnevylety.cz/wp-content/uploads/2012/12/- Salt-cellar-Saliera-Benvenuto-Cellini.jpg>
La apertura del quinto sello del Apocalipsis, Wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/Visión_del_Apocalipsis#/- media/- File:El_Greco,_The_Vision_of_Saint_John_(1608-1614).j pg>
Iglesia de Il Gesú, <http://guias-viajar.com/italia/wp-content/uploads/2013/02/fotos-roma-iglesia-gesu-002.jpg&gt;
Éxtasis de Santa Teresa, <http://images.friendlyrentals.com/FR_imgs/blog/Extasis-de-Santa-Teresa-bernini.jpg&gt;
La incredulidad de Santo Tomás, <https://es.wikipedia.org/wiki/La_incredulidad_de_san- to_To- más_(Caravaggio)#/media/File:The_Incredulity_of_Saint _Thomas_by_Caravaggio.jpg>
Las tres Gracias, Wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Rubens#/media/File:Rubens,_Peter_Paul_-_The_Three_Graces.jpg&gt;
La lección de anatomía del doctor Tulp., Wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/Rembrandt#/media/File:The_Anatomy_Lesson.jpg&gt;
Las meninas, Wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/Las_meninas#/media/File:Las_Meninas_01.jpg&gt;
Teatro de la Residencia, <https://drscdn.500px.org/photo/13099175/m%3D2048/49f4c2b6075fcc1f647a7d56f5055b83&gt;
Tobías y el ángel, <http://www.adevaherranz.es/ARTE/UNIVERSAL/EDAD%20MODERNA/Paises/Alemania/Alemania%20Rococo%20y%20Neoclasico/Art%20Esc%20XVIII%20Gunther%20Ignaz%20Tobias%20y%20Angel%20madera%20policromada%201763.gif&gt;
Diana en el baño, Wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/Diana_después_del_baño&gt;
Bodegón con peritas, alcarraza, cuenco y frasca. Museo del Prado, Madrid. <https://content2.museodelprado.es/imagenes/Documentos/imgsem/07/0767/076775d9-6d86-4d51-8764-1db7553e56ba/bd1f7ba9-0427-4ef1-927c-babed5067947.jpg&gt;
Libros
Figueroba, A & Fernández, M.T 2002, Historia del Arte, Mc Graw Hill, España.
Gombrich, E, 1995, La Historia del Arte, Phaidon, London.
Bryant, J, 2007, Art History for Dummies.

 

Arte Medieval

El arte medieval ocupa un periodo de más de mil años en Europa y Oriente. Es considerado como la mezcla de elementos provenientes de distintas culturas.

Arte Paleocristiano

Después de la muerte de Jesús, a partir del siglo I llegaron a Roma comunidades que profesaban la fe cristiana.

El arte Paleocristiano se divide en dos etapas: la primera primitiva, se extiende hasta el Edicto de Milán (313) cuando se reconoce la legalidad del cristianismo y la segunda abarca los siglos IV a VI.

El cristianismo se desarrolló en Roma junto con otras religiones mistéricas. Todas ellas prometían la vida después de la muerte. Sin embargo, a diferencia de las otras religiones, el cristianismo no practicaba ciertos ritos de adoración y se extendía entre  las personas más humildes. Por esta razón, fue considerada como una amenaza para el Imperio y sus seguidores fueron perseguidos y asesinados.

Antes del Edicto de Milán, el cristianismo fue clandestino. Las catacumbas romanas eran el lugar funerario de una comunidad. Eran estrechas y oscuras, con nichos en las paredes que contenían los cuerpos de los difuntos. La iconografía pintada en ellas se trata en general, de Dios concediendo la salvación a sus fieles. Es una pintura que busca la expresividad y el simbolismo, más que la representación física.

Good_shepherd_01_small
El Buen Pastor. Catacumbas de Priscila, Roma. Es una figura pagana que adquiere un nuevo significado (Cristo cuidando al rebaño (fieles)).

A partir del siglo III, los cristianos se reúnen en basílicas. El principal material de construcción será el ladrillo para el exterior mientras que en el interior se encuentra la riqueza decorativa. En tiempos de Constantino, se construyen la basílica de San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros.

952264517_16b2da14f4
Sección vertical de la antigua basílica de San Pedro en el Vaticano. 

Los martyria y los baptisterios son otro tipo de construcciones distintivos. Los primeros son edificios conmemorativos de los mártires, derivan de los mausoleos y se rodean de una nave circular conocida como deambulatorio. Los baptisterios tienen forma circular con una pila en el centro para bautizar, a partir del siglo V se incorporan como elemento de la iglesia.

 

5377432146_2136eb97c7_z
Interior y planta de Santa Constanza en Roma. Hacia 320. Ejemplo de basílica de una sola planta, el interior estaba cubierto de mosaicos.
Baptistry_of_Neon_ceiling_mosaic_(Ravenna)
Mosaico en el techo del baptisterio neoniano en Rávena. Hacia 450. Muestra una especie de jerarquía: profetas, apóstoles y Cristo en el centro.

La escultura es secundaria, está presente en los sarcófagos (tumbas de cristianos ricos), en púlpitos y capiteles.

1053_-_Roma,_Museo_d._civiltà_Romana_-_Calco_sarcofago_Giunio_Basso_-_Foto_Giovanni_Dall'Orto,_12-Apr-2008
Sarcófago de Junius Brutus. Roma. Siglo IV. Tallado en un solo bloque de mármol de Carrara.

 

Arte Bizantino

Expansion_del_Imperio_Bizantino
Expansión del Imperio Bizantino

Desde el año 330, la capital del imperio Romano se traslada de Roma a un lugar más seguro: Bizancio, más tarde conocido como Constantinopla en honor al emperador Constantino. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio divide el imperio en dos: la parte Occidental y la parte Oriental. Ésta última se conoce como Imperio Bizantino. Su capital fue Constantinopla, (‘la segunda Roma’) y prosperó hasta 1453 cuando invaden los turcos. Su influencia se extiende hasta Rusia y en todo el Mediterráneo.

El Imperio Occidental tuvo su capital en Rávena, Italia desde el año 402 hasta el 476 cuando fue invadido por pueblos germánicos que provocaron la aparición de estados nacionales bajo el mando de distintos pueblos bárbaros.

En el siglo VI, se consolida el Imperio bizantino con el gobierno de Justiniano. La fusión Iglesia-Estado se reflejará en su arte: junto a lo divino, se enaltece el poder civil hasta aparecer ciertas equivalencias como Cristo-Emperador (Pantocrátor), Virgen Emperatriz o santos-cortesanos. El arte bizantino se divide en tres etapas:  Primera Edad de Oro (VI y VII), Segunda Edad de Oro (IX hasta XII) y Tercera Edad de Oro (XII hasta 1453).

La arquitectura bizantina se distingue por:

  • La cúpula. Relacionada con la bóveda celestial.
  • El colosalismo. Muestra el poder de la Iglesia y el régimen político, además de la grandeza de Dios.
  • El contraste entre austeridad del exterior y la riqueza decorativa del interior.
Santasof
Santa Sofía. Estambul. (532 – 537) Antigua basílica patriarcal ortodoxa, reconvertida en mezquita y museo.
Sanmarcos
San Marcos. Venecia. (1063-1095) Destaca el uso de oro en los mosaicos de las cúpulas y bóvedas.
san-basilio
Catedral de San Basilio. Moscú. (1555 – 1560) Es una iglesia híbrida: bizantina e inspirada en iglesias ortodoxas de madera al norte de Rusia.

La mayor riqueza es proporcionada por los mosaicos, la pintura mural y los iconos. Las paredes de las iglesias permitirían a las personas aprender de los temas cristianos. Las figuras poseen rasgos abstractos y desmaterializados pues el objetivo principal era simbolizar el alma. La técnica utilizada en los mosaicos fue la de teselas de pasta de vidrio polícromo con fondo de oro, fragmentos de nácar irisado y valiosas piedras duras que producían una gran variedad cromática.

 

SanVitale09
Mosaico de Cristo helenizante. San Vital de Rávena. Cristo ofrece la corona de San Vital y recibe la maqueta del templo de Eclessio.

 

Arte prerrománico

Mientras el arte bizantino ejercía una fuerte influencia en Oriente, en Occidente se dio un periodo de retraso artístico pues los nuevos pueblos se limitaron a copiar elementos existentes de las obras romanas. El arte prerrománico no es propiamente un estilo, sino que se trata de diversos estilos generados por la gran variedad de reinos. Se incluyen manifestaciones de arte carolingio, visigodo, asturiano y mozárabe entre otros.

El arte prerrománico es el nexo de continuidad entre el arte romano y el románico. La arquitectura es religiosa, su ejemplo más numeroso son las ermitas y capillas esparcidas en regiones rurales. En general, las construcciones siguen pautas parecidas: la continuidad clásica romana y  la limitación en los procesos de obra.

Se utilizan arcos de medio punto pero también existen variantes como los arcos de herradura utilizados en el arte visigodo y mozárabe. La arquitectura es de pequeñas dimensiones, se caracteriza por la división espacial con el fin de producir la sensación de un espacio mayor. Es característica su decoración mural. Respecto al arte asturiano, es típica la decoración de sogueado en las columnas.

NARANCO
Santa María del Naranco. Oviedo. 

El arte de orfebrería es extenso. Las mejores muestras corresponden al arte visigodo, las piezas más representativas son coronas votivas, fíbulas, cruces, brazaletes y joyas en general.

fib
Fíbula de Alovera visigoda. VI. Broche de oro, bronce y vidrio utilizado para unir la vestimenta.

 

Arte Románico

Se produce entre los siglos XI y XIII. Es un arte de integración, es el primer arte unificado del mundo cristiano occidental. Es permeable a las influencias de los diferentes pueblos que rodean al Imperio: bárbaros, Bizancio y las influencias árabes.

Los castillos son una respuesta a la inestabilidad social provocadas por las invasiones,  su forma se origina de acuerdo a la evolución de las armas de guerra. El monasterio es una ciudad cerrada que funciona como centro religioso, cultural y económico. Estas iglesias-claustros son considerados como la casa de Dios.

loarre
Castillo de Loarre. Navarra. Es considerada como la fortaleza románica mejor conservada de Europa. 

Las iglesias comparten aspectos básicos de la arquitectura románica:

  • El uso del arco de medio punto, la bóveda de cañón, el arco fajón y el vano.
  • El empleo de muros gruesos con pocas ventanas.
  • El uso de contrafuertes en el exterior.

La arquitectura románica sigue ciertas reglas geométricas simples. El elemento principal es el ábside que representa el lugar de Dios, las naves se encuentran en espacios de penumbra que simbolizaba el entorno del terror del año 1000.

Existen tres tipos de iglesias: de peregrinación, de estilo lombardo y de estilo francés. Las primeras responden al gran número de personas que albergaban y representan grandiosidad. Ejemplos son San Sernin de Toulouse y Santiago de Compostela.

saanticompos
Santiago de Compostela. Galicia. (1075 – 1211). De los principales destinos de peregrinación en la Edad Media a través del Camino de Santiago. 

Las iglesias de estilo lombardo presentan uniformidad. Existe una nave central, pilares cuadrados o redondos y ausencia de capiteles. Los muros están hechos de piedras partidas a martillo.

Església_de_Sant_Climent_de_Taüll_(La_Vall_de_Boí)_-_1
Sant Climent de Taüll. (1123) Estilo lombardo.  

Las iglesias de estilo francés (Normandía y Loira) presentan plantas de nave rectangular. Posteriormente, adquieren altura y buscan la luz. La piedra con la que se construyen es tallada.

Durham_Cathedral._Interior
Interior de la Catedral de Durham. Inglaterra. (1093 – 1135) Arquitectura normanda en Europa. 

La iglesia recibe el conjunto de imágenes más importantes. El hombre Románico busca descubrir un Dios que se impone, es por eso que se presenta en tímpanos, ábsides, frontales de los altares y en las miniaturas. La iconografía Románica presenta dos polos: el del diablo y por otro lado, el de Dios y María.

pantoc
Pantocrátor de San Clemente de Tahüll. (1127). Pertenece a la decoración mural de la iglesia de San Clemente. Perfecto ejemplo de expresionismo medieval. 

Las figuras representadas en la pintura se encuentran siempre de frente, presentan una jerarquía y cuentan historias. Es en este periodo cuando se inicia el desarrollo de los vitrales.

Arte Gótico

Se extiende desde mediados del siglo XII hasta el XVI, tiene una duración de 400 años. Es difícil precisar un periodo exacto de tiempo porque en algunas áreas se seguía trabajando el arte Románico y en otras el Renacimiento comienza.

Durante este tiempo, se desarrolla un nuevo pensamiento: se puede acceder a Dios a través de su obra y todas sus manifestaciones. Por esta razón, el realismo vivo toma fuerza; todos los personajes y objetos tienen un valor.

La ciudad trabaja para la construcción de la catedral. Ésta se convierte en el centro visual de la ciudad, su naturaleza espiritual y celestial se destacará a través de:

  • Su verticalidad. El hombre se sentirá pequeño ante la grandeza de Dios.
  • Su luminosidad. El hombre necesita de un medio que lo conduzca hacia Dios (la luz). Una manera de transportar al hombre será por medio de vitrales (posibles por el uso de la bóveda de crucería y la ojival).

Los elementos formales de las construcciones góticas son: una planta basilical, pilares, bóveda de crucería con variaciones, arbotantes, contrafuertes, pináculos, muros pantalla, rosetones y capillas.

El Arte Gótico se puede clasificar en tres periodos:

  • Protagótico (XII). Es una etapa de ensayos y experimentación. Se construyen San Denis (1144), la catedral de Sens (1140), Noyon (1155) y Laon (1155 -1215).
denis
San Denis. París. (1144). Es el lugar de sepultura de la mayor parte de los reyes de Francia. 
  • Gótico Clásico (XIII). Existe una variación de elementos en cada lugar. Entre los ejemplos significativos están: la Catedral de Chartres y Nôtre Dame en Francia. En Italia encontramos la basílica de Asís y la Iglesia de Santa María Novella. En Inglaterra, la Catedral de Wells y la de Canterbury. En España destacan las catedrales de Burgos, León y Toledo, así como las catedrales de Palencia y Oviedo.

 

Canterbury_Cathedral_Cloisters,_Kent,_UK_-_Diliff
Claustro de la Catedral de Canterbury. Reino Unido. 
  • Gótico Florido o Flamígero (XIV y XV). Es una evolución de la arquitectura en lo decorativo y ornamental. En Inglaterra se distingue la capilla de San Jorge. En España, la catedral de Barcelona, Santa María del Mar y la catedral de Gerona.
mariamar
Santa María del Mar. Barcelona. (1329 y 1383)

La pintura se expresa en la vidriería, la iluminación-ilustración de libros y la tabla. El arte en Italia adquiere su máxima expresión en artistas como Cimabue, Simone Martini, Duccio, los hermanos Lorenzetti y Giotto. En España destacan los hermanos Jaime y Pedro Serra.

DUCCIO3
La Maestá. Duomo de Siena. (1308 – 1311) Duccio. Temple sobre madera. Los cuerpos, caras y manos comienzan a adquirir ternura y naturalidad. 
Simone_Martini_truecolor
La Anunciación. Simone Martini. Se aprecia el uso de formas ondulantes, figuras alargadas. En general, es una escena delicada.

Durante el periodo Gótico Internacional (XIII y XIV) destacan Stefan Lochner, Luis Borasá y Bernardo Martorell.

Stefan_Lochner_Madonna_im_Rosenhag
Madonna im Rosenhag. Stefan Lochner. (1448) Técnica mixta sobre madera. Busca efectos expresivos dramáticos y posee un estilo ‘tierno’

Los principales pintores del periodo flamenco son  Jan y Hubert van Eyck, Van der Weyden, Memling, Gerard David, Van der Goes y El Bosco. También sobresalen Jaime Huget, Bartolomé Bermejo y Fernando Gallego.

Weyden-descendimiento-prado-Ca-1435
Descendimiento de la Cruz. Roger van der Weyden. (1435) Madrid. Museo del Prado. Óleo sobre tabla. Destaca el patetismo de las figuras y el tratamiento escultórico de su ropa. El dramatismo se concentra en la Virgen desmayada.
El_jardín_de_las_Delicias,_de_El_Bosco
Jardín de las delicias. El Bosco. Madrid. Museo del Prado. El significado no ha sido hallado dado que existen elementos ambiguos que pueden interpretarse de distinta forma. 

Referencias.

El Buen Pastor, Wikipedia, 1 febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Catacumbas_de_Priscila&gt;
San Pedro, 1 febrero de 2016, <https://bloghistoriadelarte.files.wordpress.com/2013/08/952264517_16b2da14f4.jpg&gt;
Lawrence, OP, 2010, Santa Constanza, 1 febrero de 2016, <https://www.flickr.com/photos/paullew/5377432146&gt;
Baptisterio neoniano, Wikipedia, 1 febrero de 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Baptisterio_neoniano&gt;
Sarcófago de Junio, Wikipedia, 1 febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Sarcófago_de_Junio_Basso#/media/File:1053_-_Roma,_Museo_d._civiltà_Romana_-_Calco_sarcofago_Giunio_Basso_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto,_12-Apr-2008.jpg&gt;
Exapansión del Imperio Bizantino, Wikimedia, 1 de febrero 2016, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expansion_del_Imperio_Bizantino.jpg&gt;
Santa Sofía, 1 febrero 2016, <http://noticias.arq.com.mx/Detalles/13625.html#.Vq94QXisab8&gt;
San Marcos, 1 febrero 2016, <https://civitatis.cachefly.net/guias/venecia/fotos/basilica-san-marcos.jpg&gt;
San Basilio, 1 febrero 2016, <https://www.milescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/san-basilio.jpg&gt;
Cristo helenizante, 1 febrero de 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Vital_de_Rávena#/media/File:SanVitale09.jpg&gt;
Santa María del Naranco, 1 febrero de 2016, <http://www.jdiezarnal.com/santamariadelnarancocolumnas01.jpg&gt;
Fíbula de Alovera, 1 febrero de 2016, <https://es.pinterest.com/pin/382665299568814668/&gt;
Castillo de Loarre, 1 febrero de 2016, <http://www.castillodeloarre.org/Castillo.jpg&gt;
Santiago de Compostela, 1 febrero de 2016, <http://www.diariodecultura.com.ar/cm/wp-content/uploads/2015/05/catedral-de-santiago-de-compostela.jpg&gt;
Sant Climent, 1 febrero 2016, <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Església_de_Sant_Climent_de_Taüll_(La_Vall_de_Bo%C3%AD)_-_1.jpg&gt;
Catedral Durham, Wikipedia, 1 febrero2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Durham#/media/File:Durham_Cathedral._Interior.jpg&gt;
Pantocrátor, 1 febrero 2016, <https://santclimentaull.files.wordpress.com/2013/01/absis0091.jpg&gt;
San Denis, 1 febrero 2016, <http://troovel.com/pictures/274093/hd/bas%C3%ADlica-catedral-fachada-este.jpg&gt;
Canterbury, Wikipedia, 1 febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Canterbury#/media/File:Canterbury_Cathedral_Cloisters,_Kent,_UK_-_Diliff.jpg&gt;
Santa María del Mar, Wikimedia, 1 febrero 2016, <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Barcelona,_Església_de_Santa_Maria_del_Mar-PM_06423.jpg&gt;
La Maestá, 1 febrero 2016, <http://3.bp.blogspot.com/-QfZ01163nDo/TdeKFYSNd_I/AAAAAAAAI0o/b3Ii030bOVo/s1600/DUCCIO3.jpg&gt;
La Asunción, Wikipedia, 1 febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Simone_Martini#/media/File:Simone_Martini_truecolor.jpg&gt;
Madonna Rosenhag, Wikipedia, 1 febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Stefan_Lochner#/media/File:Stefan_Lochner_Madonna_im_Rosenhag.jpg&gt;
Descendimiento de la cruz, Wikipedia, 1 febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/Descendimiento_de_la_cruz_(Rogier_van_der_Weyden)#/media/File:Weyden-descendimiento-prado-Ca-1435.jpg&gt;
Jardín de las delicias, Wikipedia, 1 febrero 2016, <https://es.wikipedia.org/wiki/El_jard%C3%ADn_de_las_delicias#/media/File:El_jard%C3%ADn_de_las_Delicias,_de_El_Bosco.jpg&gt;
Figueroba, A & Fernández, M 2002, Mc Graw Hill, Barcelona.
Las claves del románico 2014, Trashgu I, 12 noviembre, 1 febrero 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=imwQ0epPEmc&gt;
Martínez, R, Historia del Arte, Volumen 5, OCEANO, Barcelona, España.
Prerrománico 2011, Jesús Martínez Verón, 14 enero, 1 febrero 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=NKTnXRnZtyo&gt;
Prette, M & De Giorgis, A Historia Ilustrada del Arte, SUSAETA EDICIONES, UE.

 

Arte Antiguo

Arte Egipcio (3100 b.c.–30 b.c.)

Hace tres mil años antes de Cristo, el hombre pasó de ser recolector a agricultor. A partir de ello se establecen ciudades gobernadas por jefes que vivirán en palacios y templos. El arte es la forma de representar su religión, poderío, el prestigio de los dirigentes y la expresión de ideologías. En Egipto, las manifestaciones artísticas se ven inspiradas en el paisaje, el clima, la orografía, el modo de vida agrario, la naturaleza y la producción de su subsuelo.

‘El arte es un arte hecho por los vivos para los muertos, para el rey y para los dioses’ Cinotti, M (1964). Los egipcios creían en la eternidad, pensaban que el hombre muerto volvía a nacer, así como las plantas renacen por medio de sus semillas. Consideraban a la vida de ultratumba como un ‘nacimiento perpetuo’ en el que el ‘Ka’ (fuerza vital) podía seguir disfrutando de la vida eterna.

La arquitectura nace a partir de la construcción de palacios para faraones, de tumbas (mastabas, pirámides e hipogeos) y de templos. El objetivo era edificar ‘casas de eternidad’ en las que la belleza no era de importancia, sino el ser indestructibles y guardar los objetos preciados de los muertos.

Las mastabas son pirámides truncadas de base rectangular orientadas hacia el Este ya que el sol ya que simbolizaba fuente de vida. Las pirámides son de dos tipos: clásicas (cuadrangulares) y escalonadas (superposición de mastabas). La pirámide escalonada de Djoser fue construida por Imhotep quien es considerado el primer arquitecto de la historia. La Gran pirámide de Guiza es la más antigua de las siete maravillas del mundo.

djoser
Pirámide de Djoser

En un primer momento, las estatuas funerarias representaban jerarquía, de acuerdo a su tamaño era su categoría social. Posteriormente, con la llegada de Amenofis IV (primer monoteísta en Egipto) durante el Imperio Nuevo, cambia las reglas estéticas  y entonces las figuras se estilizan como en el caso del busto de Nefertiti.

nefert
Busto de Nefertiti

Las pinturas presentes en las tumbas buscan honrar a los dioses y permitir a los muertos ser recibidos por Osiris (dios de la resurrección). Una característica importante es la ley de la frontalidad en la cual las caras aparecen de perfil mientras que los cuerpos se pintan de frente.

 

tumba-nakht
Músicas. Tumba de Nakht

 

Arte Griego y Helenístico (850 b.c.–31 b.c.)

En el periodo Arcaico surgen las ciudades-Estado (polis) en la región del Egeo. Hay una gran una expansión comercial y en el siglo IX a.C se fundan diversas colonias en el Mediterráneo.

El arte griego se concentra en el hombre (antropocentrismo). Los templos, a diferencia de Egipto, tienen proporciones acordes al tamaño humano y buscan la armonía visual. Tres son las grandes cosas que busca la arquitectura griega a lo largo de su evolución: dominar los materiales, unir la forma y la función arquitectónica y crear una organización urbana acorde a su forma de vida.

El templo está conformado por tres elementos: planta, columna y entablamento. De acuerdo a su aspecto exterior, se clasifican en órdenes: dórico, jónico y corintio. Su arquitectura es llamada ‘arquitrabada’ porque no integra el arco ni la bóveda. Los griegos buscaban que los templos fueran eurítmicos; es decir, proporcionados entre todas sus partes.

ordenes clasicos

PARTENÓN
Partenón, Atenas. De los principales templos dóricos. (447 y 432 a.C)

Los órdenes organizan las partes verticales del templo: plataforma (estilóbato) columnas y entablamento. El orden dórico (VI y V a.C) es un estilo austero y robusto. Un ejemplo es el Partenón dedicado a la diosa Atenea en Atenas. El orden jónico (V a.C) es más fino y decorativo. El orden corintio resulta de una evolución del jónico y su capitel se distingue por la abundante ornamentación.

kuoroi
Kouroi

En la escultura, durante la etapa arcaica los personajes reflejan rigidez y una estructura atlética. Tienen carácter público. Algunos ejemplos son Kouroi (‘apolos’) y Korai. La etapa clásica se caracteriza por una anatomía armoniosa basada en la simetría y proporción de la belleza ideal. En esta etapa se distinguen tres partes:

  1. Primer clasicismo. Mirón y Policleto.

La idea de Mirón es representar el cuerpo en movimiento. El Discóbolo es un ejemplo de sus obras.

discob
Discóbolo

Las obras de Policleto tienen una estructura geométrica matemática. Entre sus obras destacan: Doríforo.

2. Gran clasicismo. Fidias. Aplica la técnica de “paños mojados” que permiten acentuar la naturalidad del cuerpo. Un ejemplo es: La procesión de las Panateas.

panatenees
Friso de las Panateneas

 

3. Praxíteles, Scopas y Lisipo. Las obras reflejan más expresividad. Las obras de Praxíteles ganan gracia, feminidad y esbeltez, son figuras idealizadas. Entre ellas se encuentran: Apolo Sauróctono.

apolo
Apolo Sauróctono

El periodo helenístico comienza desde el siglo IV hasta la romanización de Grecia. En Arquitectura se abandona la escala humana y los edificios son verdaderas expresiones de grandeza. El nuevo arte busca un contenido pasional y violento. Algunos ejemplos son: Torso de Belvedre, Victoria de Samotracia, Apolo de Belvedre, Venus de Milo, Lacoonte y sus hijos, Dios del Nilo, entre otras.

vic
Victoria de Samotracia. Museo de Louvre. Realizada en mármol 190 a.C

 

Arte Romano
(500 b.c.– a.d. 476)

Roma contiene las aportaciones culturales de los pueblos que conquista. Su arte es una mezcla de influencias. Sin embargo, los romanos lograron crear nuevas formas de arquitectura y escultura únicas. Se puede distinguir el uso de los arcos, bóvedas y cúpulas, así como retratos realistas y la decoración de escenas alegres.

Durante el periodo del fin de la República,  la arquitectura se uniforma y la escultura es utilizada como herramienta que festeja el poder y narra los hechos políticos (columnas conmemorativas de Trajano, los arcos del triunfo) o para conmemorar la figura de algún jefe político (Augusto Prima di Porta).

Columna-de-Marco-Aurelio-Roma
Columna de Trajano. Conmemora las victorias de Trajano frente a los dacios. 

Cuando el Imperio se extiende hacia Oriente, la arquitectura adquiere  mucha decoración cuya finalidad sería provocar emoción (Casa de los Misterios). A partir del crecimiento del Imperio, las ciudades al igual que la arquitectura adquirieron más poder y entonces se construyen enormes conjuntos monumentales. A diferencia del tiempo republicano en el cual se utilizaban ladrillo y adobe, las técnicas de construcción mejoran: se utiliza argamasa romana, hormigón y ladrillo. Además del uso de piedra (Coliseo) y mármol.

coliseo
Coliseo Romano. I d.C

Roma incorpora el toscano y genera un nuevo estilo compuesto (jónico y corintio). Utiliza el arco de medio punto, creando a su vez, bóvedas de cañón y cúpulas. Del mismo modo, se crean las pechinas  y las trompas.  Un ejemplo es el Panteón de Agripa. Otra creación romana es el anfiteatro en el cual se celebraban espectáculos entre gladiadores y fieras.

agrippa_7.jpg
Panteón de Agripa. Cúpula

La imagen se destaca por el retrato, los frescos y mosaicos. El retrato se caracteriza por un marcado realismo tomando mucha atención en el rostro. No pone atención al cuerpo, solo lo esculpe como un cuerpo que no corresponde al representado.

 

ara_pacis_1.png
Relieves de Ara Pacis. 
REFERENCIAS
Hagen, R & Hagen R 2007, Egypt Art, Taschen, Germany.
Historia del Arte Universal, José Solis, 20 Mayo, 17 Enero 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=mD6lZ76V4LM&gt;
Figueroba, A 2002, Historia del Arte, 2002, Mc Graw Hill, España.
Pirámide de Djoser, 17 de Enero 2015, <http://1.bp.blogspot.com/D4GBZRgB3ks/VCO4JGqZxbI/AAAAAAAAQG4/fPh602T_eCg/s1600/100611484_step%2Bpyramid%2Bof%2Bdjoser%2Bin%2Bsaqqara.jpg&gt;
Busto de Nefertiti, Arquehistoria, 17 de Enero 2015, <http://arquehistoria.com/historias-el-busto-de-nefertiti-una-escultura-con-dos-rostros-427&gt;
Músicas, 24 Enero 2016, <https://unmundodeluz.files.wordpress.com/2012/09/tumba-nakht.png&gt;
Órdenes clásicos, 24 Enero de 2016, <http://3.bp.blogspot.com/-LCG9_t8x1jw/T7d7wPEnRCI/AAAAAAAAAQ4/mu_R4LgQy44/s1600/ordenes+clasicos.tif&gt;
Partenón, 24 Enero 2016, <http://4.bp.blogspot.com/-yGGGJKCGml4/TV58-ynkHxI/AAAAAAAAAFQ/hT9Ki2vjz14/s1600/ara_pacis_1.png&gt;
Discóbolo, Arquehistoria, 17 de Enero 2015, <http://www.xtec.cat/~jarrimad/grecia/discob2.jpg&gt;
Friso de Panateneas, 24 Enero de 2016, <http://elarteeneliesmarquesdelozoya.blogspot.mx/2013/10/friso-de-las-panateneas.html&gt;
Apolo Sauróctono, 24 Enero de 2016, <https://terraeantiqvae.blogia.com/upload/externo-c014e238122ddd03e1b6346f33534d98.jpg&gt;
Victoria de Samotracia, 24 Enero de 2016, <http://images.artelista.com/artelista/obras/big/2/9/7/1059175761678158.jpg&gt;
Columna Trajana, 24 Enero de 2016, <http://sitiosturisticos.com/wp-content/uploads/2012/07/Columna-de-Marco-Aurelio-Roma.jpg&gt;
Coliseo Romano, 24 Enero 2016, <http://www.maravillasdelmundo.net/images/Maravillas/coliseo.jpg&gt;
Panteón de Agripa, 24 Enero 2016, <https://arkhearque.files.wordpress.com/2012/04/agrippa_7.jpg&gt;
Relieves de Ara Pacias, 24 Enero 2016, <https://sites.google.com/site/geohistoriaarte/obras-destacadas/a/ara-pacis-augustae&gt;